Escribir en el corazón de una piedra - Rolando Cisternas en Aninat Galería
"Escribir en el corazón de una piedra" | Rolando Cisternas
Por Aninat Galería
Te invitamos a la exposición “Escribir en el corazón de una piedra” de Rolando Cisternas en Aninat Galería, con entrada gratuita hasta el 31 de diciembre.
Aninat Galería se complace en presentar el proyecto de gabinete “Escribir en el corazón de una piedra” del destacado artista nacional Rolando Cisternas, con la curatoría de Víctor López Zumelzu.
Rolando nos invita a reflexionar sobre el paisaje y la materia por medio de sus composiciones de dibujo, videos e instalaciones, en donde lo humano es parte también de lo permeable a desaparecer.
Con una visualidad altamente poética, las atmósferas de Rolando nos abren a una temporada que juega un rol entre lo real y lo imaginario.
“Rolando Cisternas, trabaja una obra multidisciplinaria que puede viajar libremente entre objetos, instalaciones, videos y experimentos sonoros, aunque su obra más conocida se desarrolla principalmente a partir de su relación con el dibujo. Sus trabajos evocan paisajes enrarecidos y atmósferas imaginarias y extrañamente atemporales como si nuestro mundo hubiera decidido apartarse de todo rastro humano, y estar entregado ahora a la belleza del caos que impone la naturaleza del tiempo en sus continuas tormentas, ventiscas, huracanes; como si en sus dibujos el paisaje mismo no fuera otra cosa que abandono. Estos trabajos funcionan como la visión de un explorador perdido en un mundo desconocido (a la manera de los primeros pintores viajeros holandeses), un mundo que otro también errante como él está imaginando.
Aunque a primera vista o a los ojos de un turista sus obras se presentan como un trabajo formal, sus obras e instalaciones están cruzadas no solo por la experimentación con los soportes sino por este imaginario inestable con los materiales y el tiempo, donde lo rígido es capaz de transformarse, e incluso desaparecer ante nuestros ojos, como los videos donde las palabras se deshacen en el agua, o en sus dibujos donde los trazos duros y fuertes del carbón son como huellas arqueológicas de las primeras representaciones, y todo ello evocando en su práctica un tiempo anterior a la digitalizad pantanosa que nos atraviesa y que significa la difuminación total de los límites dimensionales (real-virtual / ficción-no ficción). Desde esta brecha Rolando trabaja con nuestro tiempo como un material inestable, por eso sus conceptos y sutiles conexiones no son para nada obvias, sino que crean puntos maleables, paisajes y pliegues donde lo humano ya es parte de lo permeable o simplemente de lo que ya ha desaparecido, tanto así que todo su trabajo de ficción puede actuar en lo real sin una distinción clara entre dimensiones.
“El paisaje”, Video, 2021
En esta nueva obra de Rolando Cisternas reunida en “Escribir en el corazón de una piedra” en Galería Aninat no solo profundiza sus problemáticas que atraviesan toda su cultura sino que presentan una nueva y potente composición de imágenes y materiales, con materia orgánica e inorgánica, un choque poético que genera una suave tensión que viaja entre la materia dura y la materia blanda, papel, carbón y tinta china. Todos ellos hablan de la relación atemporal sobre nuestros conceptos de trabajos y obsesiones, sobre lo permeable que es este mundo multidimensional que habitamos con un cuerpo entregado a la deriva de la velocidad, donde toda la experiencia contemplativa parece habernos sido arrebatada por un mundo burocrático donde lo extraño, difuso, e incluso deforme que nos rodea y que compone la naturaleza está desapareciendo.
Víctor López Zulmezu
Rolando Cisternas (Talca, 1976) Artista visual y dibujante con estudios de Licenciatura en Bellas Artes de la Universidad ARCIS. Desde 1995 a 1998 realiza una estadía en el departamento de Anatomía de la Universidad de Chile, donde comienza un trabajo desde la ilustración médico – científica que continúa hasta el año 2009. Luego de eso desarrolla una propuesta de obra desde el dibujo y desde entonces ha estado en ferias y exposiciones individuales y colectivas.
Entiendo mi obra como un pensamiento que se despliega en imagen, una reflexión sobre el territorio vivencia, más que una verdad mimética, una proyección de nosotros mismos. Desde esa superposición de memorias, mimesis, fragmentos que cruzan lo real y lo inconsciente surge, el mundo que mi obra despliega para sustentar su razón.
En mis dibujos (que son mi disciplina primaria) con los mínimos recursos, carboncillo o tinta china, pretendo dar cuenta de un tiempo humano, uno que centra su experiencia desde el hacer como estado para acceder a la memoria, a través del achurado como ritmo y trama.
Mi trabajo mezcla distintos tipos de soportes: dibujo, video, intervenciones objetuales; y es sobre todo un escenario, un lugar que se presta a metamorfosis, transiciones, donde la síntesis de conceptos florece y se despliega.
La presencia de la naturaleza en mi trabajo tiene directa relación con el territorio como vivencia y recuerdo, la intención de rescatar las memorias más limpias, primero como un paisaje total, luego como una sumatoria aleatoria de elementos en convivencia, para finalmente ir desgranando las partes hasta convertirlas en fragmentos independientes, rocas, plantas, hojas, etc.
Pretendo dar cuenta de la contemplación como resistencia, una insistencia vigente, un tiempo que cruza la representación, en contraposición a la mediatización imperante, además de dar una noción desde lo artesanal al concepto de trabajo.
Este palimpsesto de marcas géstales que cruzan la naturaleza y el trabajo mismo hablan de mi interés por una visión política como un arte de insistencia y proceso, que sienta sus bases en la ambigüedad, la contradicción y la incertidumbre.
Más en Arte
Nothing found.
Geneamorfosis - Kira Piriz en Aninat Galería
"Geneamorfosis" | Kira Piriz
Por Aninat Galería
Kira Piriz vuelve luego de 3 años a Aninat Galería con una muestra sobre el género y las nuevas familias dentro de un contexto urbano.
Kira reside en Berlín, en donde ha desarrollado este nuevo cuerpo de obra durante la pandemia, tomando como objetos de investigación y estudio a familias no binarias y no heterodoxas.
“Lo imitable, lo no captable, la urgencia de aceptar, tan fluida como el agua, tan infinita como el deseo, una burbuja con la que perderse” (Rebecca Solnit sobre Virginia Woolf).
Kira Piriz explora las transformaciones sociales producto de las reinvindicaciones de género. “Geneamorfosis” es el título escogido para dar cuenta de cómo estas transformaciones han ampliado también las genealogías personales y el concepto de familia, cuestionando los conceptos binarios y heteronormativos de entender las relaciones humanas.
“Geneamorfosis” viene del griego γενεά (genea), palabra que significa raza, nacimiento, preparación, descendencia (también conocida como historia familiar). Y mórfosis del griego μορφωσις, que significa “cambio de forma”. Desde el punto de vista simbólico, y sobre todo en el imaginario de las culturas artísticas y literarias, se asocian a realizar cambios o mutaciones positivas. Pasar de un estado a otro para ser mejor. La morfosis se convierte en un instrumento de apoyo integral que ayuda a las personas a ser una mejor versión de sí mismos, a alcanzar su potencial verdadero, sin perder la autenticidad de su esencia.
En la muestra, la artista manifiesta su perspectiva del concepto de familia, desde un ángulo de cuestionamiento sobre su composición. Donde historias personales, amistosas y/o amorosas se entrelazan.
La colección de pinturas provienen de fotografías y collages íntimos que dan vida a esta serie de óleos que representan realidades constantemente oprimidas que necesitan ser visibilizadas con urgencia y en respuesta a las mutaciones sociales de nuestros tiempos. Los núcleos familiares cambiaron, los nuevos árboles genealógicos ya nunca serán los mismos.
Las persistentes luchas sociales llevan siglos intentando cambiar las estructuras sociales hegemónicas. Todos, todas y todes son parte de esta revolución de amor y libertad.
De acuerdo a las tradicionales principios de familia de occidente, ésta significa el vínculo impuesto por la composición sanguínea, por un ADN, definida por la inescapable biología corporal. Esta forma estructural de entender la familia impulsa al artista a posicionarse en un espacio de confrontación etimológica vs empírico. Cada sujeto representado en las obras ha formado su propio camino dirigido hacia la anhelada familia elegida. Promoviendo reflexiones sobre las relaciones humanas y sus vínculos, homenajeando las lecturas que ven a la familia más allá de los genes.
Kira Piriz (Santiago, 1987), artista chilena radicada en Berlín, ha utilizado diferentes medios en sus trabajos: collage, fotografía, acuarela e instalación, pero sin duda la pintura es el medio que usa con más intensidad para comunicar la valoración sensible de su registro emocional.
“Intento descubrir pequeños fragmentos simbólicos de una belleza irrelevante y comunicarlos al espectador. Piezas que en secreto se reservan el éxtasis de la existencia que pueden reencarnar quizás un único recuerdo olvidad perdido en el tiempo, y revelarlo” Kira Piriz.
Más en Arte
Nothing found.
Navidad en CV Galería
Navidad en CV Galería
Malabarista, la obra de Daphne Anastassiou
Creemos que las experiencias estéticas cotidianas promueven la felicidad de las personas, por eso, invitamos a la artista visual Daphne Anastassiou a presentar una obra escultórica que uniera arte, diseño, botánica y tradición navideña.
Te invitamos en esta época de celebraciones a sumergirte en un espacio atmosférico de armonía, luz y esencia divina, con la obra Malabarista.
Conversamos con la artista para conocer su inspiración y el significado de Malabarista en CV Galería. Te invitamos a sumergirte en su mundo.
¿Qué buscas transmitir al espectador con esta obra?
A través de esta obra busco que el espectador pueda tener una experiencia lúdica al observar y recorrer la escultura, también que pueda conectar con los conceptos asociados a la idea de malabarista, nombre que tiene la pieza escultórica.
Malabarista nos invita a pensar en las acciones que debemos realizar para permanecer en equilibrio.
¿ Qué quieres que se perciba con la escultura para los que visitan CV Galería?
Me gustaría que la escultura se perciba de una manera cercana, que predomine la idea de juego en la percepción de la obra.
Algo simple, lúdico y a la vez, profundo. ¿Qué hago yo para encontrar equilibrio y centro? ¿Con qué hago malabares? Que me ha tocado desarrollar para poder hacer malabares y estar en equilibrio.
Los malabares exigen la cooperación de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Requiere de mucha flexibilidad, coordinación, astucia, concentración y sabiduría. Gran armonía de movimiento.
Malabarista es una escultura que tiene mucha vida y mensajes. ¡Lo importante es que la gocen! A cada uno le llegará de manera diferente y eso es increíble. Me gusta la idea de la magia, juego… despertar la reflexión y entusiasmo.
¿Cómo la relacionas con esta época de fiestas y celebraciones?
Es una escultura que me inspira celebración, delicadeza, fuerza sutil, armonía, amor, alegría, paz y unidad. La estrella puede significar también nuestros sueños.
En esta época de Navidad, es esencial sentir esa estrella que yace en nuestro interior, saber que todos somos parte de la luz divina. La Navidad es un espacio de reencuentro con todo ese infinito potencial de amor y luz que somos. Un bello momento para contactarnos con esa esencia creativa y comprometernos a desarrollarla e irradiar ese infinito potencial de luz y amor.
Momentos para compartir en amor y honrar la luz que habita en otros.
¿Qué te pareció hacer el proyecto en CV Galería? ¿Cómo definirías el lugar?
Me encantó cuando me invitaron, ¡solo gratitud! Un privilegio y una gran oportunidad, CV Galería es muy acogedor y cautivador.
Me encanta la ubicación física donde va la escultura, se luce y se hace una con el lugar. CV Galería es único, especial, mágico, de encuentro y celebración, de artes visuales. Un espacio donde existen diversos mundos, oportunidades en sabores y ambientes, donde además la naturaleza es parte importante del lugar y está en varios espacios a la vez.
Más en Arte
Nothing found.
Mirómetro - Óscar Gacitúa en Aninat Galería
"Mirómetro" | Óscar Gacitúa
Por Aninat Galería
Te invitamos a la exposición “Mirómetro de Óscar Gacitúa en Aninat Galería, con entrada gratuita hasta el 8 de diciembre.
El proyecto “Mirómetro” está relacionado con mis inicios como pintor y específicamente con mi primera exposición realizada en julio de 1980 en la Galería Época. Con motivo de ella, Ana María Foxley realizó un importante reportaje/entrevista que apareció publicado en la revista “Hoy” de entonces, en la que manifesté que uno de los artistas chilenos que más me interesaba era el poeta Enrique Lihn.
Tiempo después me enteré que Enrique Lihn leyó esa entrevista y se sintió casi obligado a ver mi exposición y luego escribió una serie de textos (poemas, ensayos, cuentos) que reunió bajo el título de “Mirómetro” y los envió en una carpeta a mi casa.
“Las rodillas de un voyeur” 2020
A mi vez, impresionado por este gesto, me vi compelido a responderlo y comencé a dibujar, ilustrar y diseñar un conjunto de obras hasta darle forma a un libro que daba cuenta de la serie de particularidades que proponían los textos, algunos de ellos entrecruzados con transparencias, otros escritos al revés y solo legibles con un espejo, todos haciéndose cargo del voyeurismo como forma contemporánea de mirar, y producto de ello realicé una maquette que reunió esos textos y mi trabajo gráfico en torno a ellos.
De modo que este proyecto inicia también una amistad que cultivamos con Enrique Lihn y que se concretó a través de diversos proyectos editoriales, políticos y culturales que involucraron a mucha gente, materializados en las Ediciones del Camaleón, en varios proyectos fílmicos, en exposiciones como “Artes e industrias de la supervivencia” que incorporaron a muchos artistas y que dan cuenta de la obra de Enrique Lihn hasta su muerte en 1989.
Desde entonces intentamos realizar este proyecto tal cual lo diseñamos, con todas sus complejidades y no lo logramos, principalmente por las dificultades técnicas que encarecían su impresión, y a pesar de todo el interés que ha seguido creciendo en torno a la obra de Lihn -reediciones, antologías, traducciones, ensayos, tesis académicas- y que sin embargo mantuvieron este libro inédito.
“Yo cacho” 2021
Esta exposición reúne el trabajo de todos estos años que culminan en el libro “Mirómetro”. En el espacio Gabinete de Galería Aninat se expondrán estos originales del libro inédito de Enrique Lihn, libro que invita a una reflexión alrededor de esta mirada urbana que en muchos sentidos nos sitúa y nos retrata.
Óscar Gacitúa estudió en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile (1970/1971), en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso (1972/1975), y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-bío (1976/1977).
Desde 1980 se dedica profesionalmente a la pintura, a la vez que ejerce como luthier en pianos.
Entre 1990/94 ejerce como Director de Arte de la Casa del Arte Diego Rivera, Puerto Montt. Entre 1995/96 está a cargo de Extensión en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos.
Más en Arte
Nothing found.
Mirar - Francisco Bustamante
Exposición "Mirar" | Francisco Bustamante
CV Galería a través de su espacio expositivo Lab Cultural CV, invita a recorrer la exposición “Mirar” del destacado artista Francisco Bustamante. Transitando entre la pintura y los objetos cerámicos, la muestra explora con agudeza y profundidad un imaginario erótico.
El trabajo reciente de Francisco se trata de un universo expandido, que atraviesa épocas y culturas y que ofrece una expresión carnavalesca, en su deseo de romper las jerarquías establecidas proponiendo un juego festivo, donde la belleza y lo ominoso se abrazan naturalmente.
La imagen del falo, que aquí se descubre bajo distintas formas y escenas, viene a incomodar los prejuicios instalados y a detonar nuevas lecturas. Lejos de un afán provocativo -aunque en la práctica un observador pudiera sentirse perturbado-, el artista monta esta imagen de la sexualidad masculina para abrir la percepción a un mundo complejo y contradictorio, donde lo personal y lo colectivo, el presente y el pasado se traman. De hecho, los referentes de estas obras provienen de relatos ya consagrados por la historia del arte.
El creador Francisco Bustamante, licenciado en Arte, mención Pintura en la Universidad Finis Terrae y Master en Fine Arts en la Central St. Martins College of Art and Design en Londres, irrumpe con una selección de cuadros y piezas de cerámica con las que busca producir un ambiente misterioso y sensual a la vez, donde las imágenes sean disparadores de preguntas y sensaciones.
Los objetos cerámicos están inspirados en los huacos sexuales que produjeron muchas culturas precolombinas del Perú, principalmente la Moche. Esa sociedad rendía un intenso culto al falo, que se representaba con dimensiones exageradas, para simbolizar la virilidad como potencia creativa. Estas figuras no solo hablaban de relaciones sexuales, sino que también celebraban la fertilidad y la abundancia en la naturaleza.
Por otra parte, las pinturas de gran formato tienen como referente al pintor flamenco holandés Pieter Brueghel, especialmente su cuadro “La caída de los ángeles rebeldes”. Francisco extrae del referente el efecto de caos que invade toda la superficie pictórica. No hay un objeto central jerarquizado, sino que todos los elementos cohabitan en un espacio dislocado, generando múltiples relaciones entre sí.
“Más allá de mi orientación sexual, mi trabajo está atravesado por una biografía particular. Nací en Lima y soy de familia peruana, pero crecí en Chile. Mi abuelo, José Luis Bustamante y Rivero fue Presidente del Perú y derrocado por una dictadura militar a fines de los 40’s, por lo que tuvo que exiliarse. Muchos años más tarde, en los 80’s, su casa en Lima fue ametrallada por comandos de Sendero Luminoso y miembros de mi familia fueron secuestrados. Mi padre, que ejercía la carrera diplomática, fue amenazado de muerte, lo que nos obligó a abandonar definitivamente Perú y trasladarnos a Chile, cuando yo aún no entraba en la adolescencia. A los 28 años fui a hacer mi magister en Londres, y desde entonces, no he parado de viajar y producir obra en distintos contextos. La diversidad de culturas y lenguajes es un motor que energiza mi trabajo. La riqueza visual del sincretismo latinoamericano, sumada a la violencia política y social que marcan el contexto de mi biografía, nutren mi imaginario”.
¿Por qué las imágenes que elabora Francisco Bustamante podrían resultar perturbadoras? ¿Acaso las imágenes, en sí mismas, portan una carga de provocación? ¿O será más bien que esa carga viene de la mirada del observador? Solo vemos lo que podemos ver, lo que está dentro de los códigos en que ha sido educada nuestra mirada.
En la muestra, el artista nos desafía a mirar de nuevo, “mirar con ojos despejados, aguzar los sentidos, complacerse en el puro acto de observar, suspender el juicio, habitar festivamente la incertidumbre, aceptar la diversidad y las contradicciones que nos constituyen como seres en permanente tensión”.
La muestra estará abierta al público en forma gratuita hasta el 14 de diciembre de 2021. De lunes a sábado de 10:30 a 23:30 horas y domingo de 12:00 a 17:00 horas, en Lab Cultural CV.
Más en Arte
Nothing found.
Cuerpos - Mariana Neuweiler
"Cuerpos" | Mariana Neuweiler
La escultura es una disciplina de las bellas artes que crea a través de la acción de esculpir sobre diferentes materiales una forma tridimensional. A través de esta acción, el artista consigue expresar sus ideas, figurativas o abstractas, logrando reflejar lo que alberga su pensamiento, sus emociones y su habilidad técnica. La escultura abstracta modela las formas, apoyada en los recursos tradicionales de ésta, como son la textura y las configuraciones geométricas, marcadas o matizadas.
Los griegos se destacaron en el arte del tallado del cuerpo humano y las tramas, sirviendo de inspiración a los futuros artistas. En el caso de Mariana, donde su temática gira en torno a la expresión de la figura humana, en especial la femenina, dando vida a través de la generosidad del gres, a pequeños y grandes volúmenes, sinuosos, lúdicos y espontáneos.
Con gran minuciosidad, va desafiando la gravedad por medio de cuidadas líneas de expresión en cada una de sus piezas, generando formas que a veces parecen imposibles de lograr. Esta artista y pedagoga en arte, logra con gran fluidez transmitir lo que le es propio, una gran paz interior, sin desconocer la fuerza interpretativa que cada imagen nos regala, invitándonos a identificar lo que su mirada intenta revelar: a la mujer, la madre, la amiga, la trabajadora, la amante o la esposa.
Lo femenino ha sido parte recurrente en su materia: “Me gusta trabajar con las curvas del cuerpo femenino, con su sensualidad y plasticidad. Soy una admiradora de la delicadeza que encierra la mujer. Nuestro cuerpo es el reflejo de nuestro interior, de nuestra alma, el que a través de nuestros movimientos comunica diversos estados de ánimo. Como artista me apropio de los materiales de la tierra, los transformo, vertiendo parte de mi en ellos, entregándolos nuevamente a la naturaleza, como una ofrenda a nuestra existencia”.
Coordenadas
Cuándo: 17 de noviembre a 17 de diciembre
Dónde: Secret Gallery, CV Galería
Horarios: lunes a sábado de 10:30 a 23:30 horas y domingo de 12:00 a 17:00 horas.
Más en Arte
Nothing found.
Todo tiempo pasado fue
Exposición "Todo tiempo pasado fue"
CV Galería en colaboración con Espacio O, presentan e invitan a recorrer la exposición colectiva “Todo tiempo pasado fue”, de un nutrido grupo de artistas nacionales.
La muestra, que participó del programa Gallery Weekend 2021, invita a la reflexión y a revisar la historia bajo la lupa de la información y posibilidades del presente. Los artistas reflejan en sus obras realidades que hoy son cuestionadas, temáticas revisadas, en el sentido que al volverlas a mirar nos empujan al cambio. En general, la fuerza de la evolución con toda la inestabilidad e incertidumbre que esta conlleva, pero también con la esperanza en que pensar en el futuro ha sido la forma en que hemos avanzado como humanidad.
En un contexto de cambios significativos del paradigma social, cabe preguntarse si “todo tiempo pasado fue mejor” al estilo de los sectores más conservadores, o si más bien la realidad es el sentir juvenil del “pasado ya fue”, recalcando el cuestionamiento y la renovación bajo una nueva forma de ver.
Los artistas guiados por la curaduría de Daniela Claro, que participan son: Bruna Truffa, Ciro Beltrán, Sebastián Leyton, Norton Maza, Fernanda Gutiérrez, Colectivo Hipermercado Casino, Alfredo da Venezia y Virginia Guillisasti.
Más en Arte
Nothing found.
Farándula de Charlatanes - Iván Navarro en Aninat Galería
"Farándula de charlatanes" | Iván Navarro
Por Aninat Galería
Abismos, infinitos y discursos urgentes se conjugan en las obras de Iván Navarro que Aninat Galería presenta hasta el 23 de octubre, exhibición con la que además participó del programa de Gallery Weekend 2021.
Podríamos decir que existe un paralelismo entre la obra de Iván Navarro y la alegoría de la caverna de Platón, haciendo especial hincapié en la presencia de la luz y la oscuridad. Navarro transforma a la resistencia en una cuestión eléctrica, en donde la oscuridad no solo tiene la capacidad de atemorizar sino también de fascinar por el sutil juego con el que el artista lleva al espectador a lugares de la contingencia.
“Rhyme, Rival” 2011
La exhibición “Farándula de Charlatanes” nos muestra un recorrido por diferentes estrategias formales, que a su vez son ecos de problemáticas políticas y sociales atingentes.
Con un elegante lenguaje de neón, vidrios y espejos, donde la forma ha sido abstraída, Iván Navarro revela en el interior de sus obras de frías luces, mensajes que se multiplican perdiéndose en la oscuridad, como agujeros negros que se abren camino a un espacio inventado e ilusorio, conformado por los espejismos que producen el sin número de avisos publicitarios luminosos. Podríamos decir que Navarro nos lleva a preguntarnos por el triunfo o decadencia de un sistema de poder que comprime el espacio.
Radicado en New York desde 1997, Iván Navarro es uno de los artistas chilenos contemporáneos más relevantes a nivel internacional. En 2009, representó a Chile en la Bienal de Venecia. Ha sido objeto de exposiciones individuales en el Jersey City Museum, Nueva Jersey (2005 y 2007); Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile (2007); Taller y museo de telas, Filadelfia (2008); Towner Gallery, Eastbourne, Reino Unido (2009); Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos, España (2010); y Patricia y Phillip Frost Art Museum, Miami (2012). Participó en las principales exposiciones colectivas Prospect.2 Biennial, Nueva Orleans (2011) y The Disappeared / Los Desaparecidos, que fue organizada por el Museo de Arte de Dakota del Norte, Grand Forks, y viajó a diez lugares en América del Norte y del Sur desde 2005 a 2009. Su trabajo también ha sido presentado en exposiciones colectivas en el Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York (2006); Witte de With Centrum loor Hedendaagse Kunst, Rotterdam (2006); Museo Hirshhorn y Jardín de Esculturas, Washington D.C (2007); Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Las, La Habana (2012); Exit Art, Nueva York (2012); Hayward Gallery, Londres (2013).
La obra de Iván Navarro forma parte de importantes colecciones públicas y privadas tales como Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Fondation LVMH, Paris; Saatchi Gallery, Londres; Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas; los Museos de Bellas Artes de Boston, Virginia, Rio de Janeiro y Santiago de Chile; y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.
Más en Arte
Nothing found.
De luces y sombras
"De luces y sombras" Benjamín Ossa
Por Felipe Forteza
El trabajo de Benjamín Ossa transmite excelencia. Esa que solo quienes hacen el trabajo en serio, creyéndosela, sin importar en qué área se desempeñen pueden irradiar. Desde sus inicios, la luz y la sombra han acompañado a este joven creador, como una herramienta imprescindible de su imaginario, la que con los años no deja de sorprender.
Hace poco encontré una obra sublime. Era un trabajo del peruano José Carlos Martinat. Un torbellino de luces que no daba tregua por su espectacularidad. Ella me hizo pensar en cómo algunos artistas a lo largo de los años han trabajado con la luz, desplegando variadas obras. Este dúctil elemento permite generar objetos de diversas formas y colores, como un juego, qué en manos de un artista, su transmutación ofrece infinitas posibilidades.
Como no mencionar el trabajo precursor de Dan Flavin (americano 1933- 1996), donde por medio de tubos flourescentes reflejaba una reacción entre instalación y dibujo. O James Turrel (americano, 1943), quien durante cuatro décadas ha creado obras que juegan con la percepción y el efecto de la luz dentro de un espacio. Más cercano a nuestra realidad, Iván Navarro (chileno, 1972), ha abordado a través de diversas creaciones, temas sociales y políticos de gran fuerza interpretativa.
Lo más llamativo de todos ellos es la forma en que estas obras atraen las miradas, como una forma de distracción o entretenimiento que agrega valor a nuestra vida cotidiana.
El trabajo de Benjamín Ossa (1984) se sustenta en la composición de imágenes, en el tratamiento de la luz y en gran medida como esta convive con las sombras. El paso del tiempo y la arquitectura son de gran relevancia en su obra, como también lo es la intervención de un lugar específico y la relación de sus instalaciones con el observador. Ganador de amplios reconocimientos, este artista va en ascenso, y será una carta fundamental en la creación artística local en los próximos años.
¿Cómo te vinculaste con el mundo del arte?
Mi relación con el arte se da a muy temprana edad. En la casa de mis abuelos paternos siempre se hablaba de exposiciones, poetas, músicos. Mi abuela organizaba reuniones con pianistas, poetas, etc. Siempre tuve interés por el dibujo y podía pasar varias horas en eso. Mi madre se dio cuenta y desde los 8 años comencé a asistir a clases de pintura. A los 14 ya tenía un taller en la casa, por lo que cuando tuve que tomar la opción de qué carrera estudiar, decidí seguir con lo que había hecho los últimos 10 años.
¿En qué piensas cuando creas una obra?
Para mí la creación tiene que ver con un flujo continuo, no radica en un momento especifico. Como artista llevo adelante una investigación entorno a ciertos fenómenos ligados a la percepción y como éstos son capaces de trasladarse al espacio, a una cosa que active sensorialmente la percepción del “otro”. Y puntualmente ante la pregunta del pensamiento, la palabra experiencia, en el sentido de lo vivido, se hace más presente a la hora de dar forma a esa investigación.
¿Facilita a un artista tener buenas conexiones?
Pertenezco a una generación donde la meritocracia funciona de buena manera. Ningún Museo o Galería va a arriesgar su prestigio de tantos años por una buena conexión, y ninguna colección que se jacte de rigurosa va a coleccionar obras porque el artista tiene tal o cual nombre. El arte pertenece más a lo público que a lo privado, y ese tipo de concesiones si no hay un trabajo sólido se acaba en el corto plazo.
¿Si no fueras artista visual, qué serías?
Es una excelente pregunta, porque me la hago hace un montón de tiempo y todavía no tengo respuesta.
¿Qué opinas del escenario cultural chileno?
Ha crecido mucho en los últimos diez años. Se ha sumado mucha gente que ha aportado a su desarrollo. Aun así estamos al debe, y eso es bueno porque hay trabajo por hacer. Fortalecer a las instituciones es fundamental, que los artistas seamos cada vez más rigurosos con nuestra actividad, como también que el Estado y los privados entiendan que sin cultura no habrá desarrollo.
La última exposición del artista se llamó “De letras, frutas y flores”, realizada en la Galería Artespacio. Nueve obras o “aparatos” como él las nombra, conjugaron figuras geométricas, colores y espejos. Estas formas, muy coherentes con su línea de trabajo habitual, trascienden lo que creemos ver, dotándolas de gran poesía . Cada una de ellas es una abstracción de letras, frutas y flores, siendo reminiscencias de su historia familiar, de sus valores y el orgullo por su formación y quienes han sido parte de ella. En imágenes que podrían parecer duras, el artista va dibujando una visión noble y positiva de tres elementos fundamentales en su vida: las letras, que construyen relatos, las flores que alimentan la vista y se transforman en frutas, las que a su vez nutren el alma y el cuerpo.
Estas piezas posibilitan modificar la apariencia de las figuras, distanciar la imagen de su reflejo y construir una relación temporal entre forma e imagen, interpelando a quienes las observan. Su “sopa de letras” construye realidades que buscan inquietar al espectador, para que cada cual desarrolle un imaginario que cambie constantemente, tal como si su visionario creador hubiera intuido los significativos cambios que el mundo entero sufriría en estos meses.
En 2019, Ossa tuvo una destacada participación en la XIII Bienal de la Habana con su obra “Un invisible faro”, como también en ArteBa. Actualmente se encuentra desarrollando una obra pública a gran escala en Av. Presidente Riesco con Augusto Leguía, en conjunto a Javier Toro Blum.
Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas tanto en Chile como el extranjero. Editorialmente, lanzó su tercera publicación, “Libro Segundo” que viene a engrosar su catálogo de publicaciones, Libro Temprano, 2013 y Libro Primero, 2016. Además, cuenta con representación en las galerías Aldo de Sousa, en Buenos Aires, Sobering Galerie, en Paris y recientemente en NG Gallery, en Ciudad de Panamá y La Habana, Cuba.
Más en Arte
Nothing found.
Entrevista Paula Ceroni
Entrevista “Territorios compartidos” con Paula Ceroni.
CV Galería, a través de su espacio expositivo LAB CV Galería , invita a recorrer la exposición colectiva “Territorios compartidos”, de un nutrido grupo de artistas nacionales.
La muestra busca sorprender al espectador, generando un mapa visual de nuestro territorio – país, donde los artistas crean un diálogo geográfico a través de sus obras, mostrando distintas técnicas para representar las diversas regiones de nuestra tierra.
Te invitamos a leer la entrevista que le hicimos a una de las artistas y gestoras de la exhibición, Paula Ceroni.
- ¿Por qué la exposición se llama “Territorio Compartido”, que significa?
Territorio Compartido es una exposición que busca mostrar que a través del arte es posible unir al país. Chile es invaluable por las personas que lo habitan, por la variedad de lugares que tiene y por nuestra diversa naturaleza. Quisimos llevar a cabo esta idea solidaria representando a cada región de nuestro territorio con una o más obras de arte y con artistas nacionales.
2. ¿Qué buscan representar o dejar como mensaje en esta exposición?
Esta muestra se gestó con la convicción que, desde la cultura, un grupo de artistas que se adhiere a la idea de unidad, de reflexión y compromiso para aportar desde su mirada particular un punto de encuentro que es nuestro territorio nacional.
3. ¿Quiénes son los artistas que estarán en la exposición?
Los artistas que se adhirieron a este proyecto de representar nuestro territorio y a la vez crear un libro, que con su venta ayudaremos a personas necesitadas, tuvo eco en ellos y se comprometieron a participar.
Los artistas son :Sol Guillon, Francisco Ubilla, Inés Campino, Tola Navarro, Tatiana Moya, Fernanda Saldivia, Alejandra Delfau, Antonia Johnson, Constanza Coo, Lucía Juana, María José Mir, Pablo Valenzuela, Alex Chellew, Cristián Aninat, Paula Ceroni, Camila Jofré, Lourdes Naveillan, Gonzalo Saiz , Manuel Ugarte, María Ignacia Fell, Totoy Zamudio, Ximena Cousiño, Maureen Corvalán, Francisca Correa, Josefina Frederick, Paulina Cerda, Cata Perl, Consuelo Walker, Malu Stewart, Guadalupe Valdés, Tomasa Wormull y Patricia Astorga.
4. ¿Cuál es el diálogo que se busca crear entre el espectador y el artista?
El Arte a menudo se convierte en un territorio que abre espacios para dialogar, para llegar a puntos de encuentro y para ver desde otra dinámica la realidad que nos rodea. El diálogo de esta muestra es permitirse volver a mirar, buscar distintos caminos de encuentro, ya conocidos o por conocer. La obra de arte es una invitación a ver nuestro país desde ella y descubrir la novedad.
5. ¿Cuáles son las técnicas que podemos ver en la exposición?
Los artistas plasman sus obras con diversas técnicas, podemos encontrar: composición en madera, fotografía digital, arte textil, pintura, calado a mano sobre papel, collage manual, cerámica y variaciones de estas técnicas.
6. ¿Por qué estar en CV Galería?
Se presentó el proyecto a Felipe Forteza, quien lo acogió y nos dio la posibilidad de exponer y lanzar el libro en su galería. La disposición, aporte y compromiso de CV Galería fueron indispensables para poder dar a conocer esta exposición.
7. “Territorio Compartido” una invitación a…
Nos encantaría que muchas personas pudieran recorrer esta muestra. Desde sus inicios siempre se pensó en el espectador, con la idea de generar un espacio rodeado de arte donde este pudiera experimentar una forma distinta de reconocerse parte de nuestro territorio. Que pudiera apreciar las obras desde las diferentes técnicas y propuestas, desde la mirada propia que tiene cada uno. ¡Están todos muy invitados!
Una exposición atípica, porque en general uno no ve una exhibición de muebles. “El respeto por el material” es una invitación a recorrer la muestra que tiene muebles que uno puede tener en casa, muebles de calidad. Va a haber un diálogo con la gente, con los espectadores y objetos.
8. ¿Cuál es tu llamado como diseñador a adentrarse en el mundo del diseño?
Para los estudiantes: los invito a fracasar, fracasar, fracasar, porque uno antes de los 40 años no tiene un estilo, uno experimenta, crea, fracasa y sobre los 35 años se puede tener una línea.
Para la gente no afín al diseño, los invito a mirar, a disfrutar el material, que bien utilizado puede ser apreciado y puede entregar amor.
9. Mayor aprendizaje en los últimos 20 años diseñando.
Es hacer lo que creo que debo hacer, a pesar de que me digan que no. La mayoría de las cosas que he gestionado en mi vida en torno al diseño, me han dicho que no lo haga. En algunas he fallado, en otras he tenido éxito.
Yo no le tengo miedo al fracaso, por eso mismo estoy donde estoy. El aprendizaje es no tenerle miedo al fracaso, y gracias al fracaso disfruto lo que hago . A veces diseño cosas que no se venden, a veces me adelanto, y bueno, pasa de todo. Algunas quedan en el baúl de los recuerdos, pero son gratificantes y me sacan sonrisas.
10. Cuéntanos un poco sobre las piezas que están exhibidas en CV Galería, y tu favorita.
Va a haber un recorrido de materiales. Maderas enchapadas para la marca qiip, melaminas para la empresa de Arauco, vidrios para la empresa bio, desechos de acrílico que hice para “Passion tour”, el 2007. Recorrido de productos desde el año 2001 hasta el año 2021, cerrando con la colección de madera y metal para qiip.
Mi pieza favorita es un florero mesa auxiliar, que está muy bien hecha, es una maravilla de producto, es compleja, tiene vidrio con madera, tiene carácter. Y mi segunda pieza favorita, es un carrito de fierro que nos ha costado sacarlo, nos ha hecho reflexionar. Es muy para el hogar chileno, la dificultad de ese carro hace que le tenga mucho cariño.
Más en Arte
Nothing found.