Entrevista Jose Juan Powditch
Entrevista a José Juan Powditch
José Juan, desde muy niño observaba la práctica del crochet, heredada por su familia de generación tras generación. Ejecutada exclusivamente por mujeres, esta expresión artística le llamaba vigorosamente la atención, en especial por el desarrollo de cuerpos complejos a partir de una simple hebra.
Por ser hombre, no se le permitía practicarla, generando una represión pasiva y social respecto al hecho de su género. Desde este cuestionamiento y una involuntaria discriminación, el creador comienza a generar su obra, reflexionando en torno a los roles de género, sumado a una genuina admiración por este ejercicio.
Desde ahí, “hurta” la práctica y la idea, llevando esta manualidad artesanal hacia el objeto de arte por medio del papel gofrado, logrando inmortalizar el recuerdo de infancia, y donde la relevancia del proceso del tejido es tan importante como honrar y mantener viva la herencia de su linaje.
Te invitamos a leer la entrevista que le hicimos al joven artista José Juan Powditch, para conocer más acerca de su trabajo. Donde honra las técnicas del colectivo nacional, como es en este caso el tejido a crochet, junto a las mujeres de su familia y a las de su país.
1.¿Cómo comenzó tu camino artístico?
Mi camino y encuentro con el arte comenzó desde muy pequeño. Mi madre es artista visual especializada en acuarela, y muy cercana a las artes decorativas, como el bordado, el tejido y la costura, entre otros.
2. ¿Cómo fuiste encontrando tu estilo?
Mi estilo se fue forjando en la universidad, por un interés en diversos materiales. En el caso del papel, me llamó la atención sus cualidades. Me cuestioné hasta dónde se puede llegar con él
3. ¿Cuál es el aporte y legado que te gustaría dejar en la exposición en Secret Gallery “Lo que no se hereda, se hurta” ?
Me gustaría que se perciba la unión de las artes decorativas en relación al arte contemporáneo, y en cómo la biografía del artista y la realidad de éste, forma parte de la misma creación de sus obras
4. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los espectadores?
Me gustaría que percibieran la intimidad con que hago mis obras y honrar a las mujeres con las técnicas del colectivo nacional, como es el tejido a crochet.
5. ¿Qué te gustaría provocar con esta exposición?
Quiero cuestionar la relación del arte y los roles de género, los que están instaurados en nuestra cultura popular. Aportando con el papel, para así inmortalizar el tejido a crochet. Esta muestra “Lo que no se hereda, se hurta” busca honrar por medio del papel gofrado la práctica de las mujeres de mi familia, que ha sido heredada por generaciones.
6. Cuéntanos un poco más de las obras. ¿Cómo es la producción?
La creación de mis obras comienza con un análisis de las técnicas del crochet y del papel.
En primer lugar, exploro la técnica del tejido a crochet y las posibilidades manuales del papel, para luego exhibir las variables y el resultado de cada una de las obras. Este proceso logra generar obras únicas, ya que la fragilidad del papel genera cicatrices en la obra, dándoles una impronta particular a cada creación.
7. ¿Cómo definirías el arte y su importancia en la sociedad?
Yo creo que el arte es una muestra de las diferentes realidades de cada uno. Por ejemplo, en mi caso es mostrar en una exposición muy íntima, una realidad vivida en relación a los roles de género y el poder femenino en mi entorno.
El arte para la sociedad es vital, ya que éste es una ventana para transmitir emociones y diferentes puntos de vista, en torno a las problemáticas sociales.
8. ¿Por qué elegiste un lugar como CV Galería para hacer tu exposición?
La elección de CV Galería se gestó en común acuerdo entre el espacio y mi trabajo. Me interesa exhibir en lugares que se vinculen con diversos tipos de oficios, como es el caso de este lugar, donde además del arte, se vincula con la gastronomía, el diseño, la arquitectura y la botánica. Todas estas expresiones se relacionan a la estética, generando una rica retroalimentación en los diferentes ámbitos.
Más en Arte
Nothing found.
Entrevista Daphne Anastassiou
Entrevista a Daphne Anastassiou Mustakis
Daphne Anastassiou, artista visual , nacida en Viña del Mar y de origen griego, se define como una
persona que tiene sueños, emociones, fortalezas y vulnerabilidades. En resumen, una mujer con un
alma en evolución, curiosa y con una naturaleza que cree mucho en el potencial del ser humano.
La artista nos invita a ver su exposición “Un mundo sin fin”, en CV Galería.
Un espacio para sumergirse en una variedad de estímulos que te llevan a ahondar en mundos dentro de cada uno. Con una paleta de colores pasteles o una intensa gama de azules y verdes, sumados a prístinas esculturas blancas dan forma a una exposición intensa, donde la figura humana, lo aparente y lo subliminal son parte de su imaginario, tanto como lo son la proyección de círculos a los que da vida con un ritmo frenético e infinito, invitando al espectador a adentrarse en su mundo, uno de sensaciones y sanaciones, de gritos y murmullos, de vida y lejanía, recordando que somos seres creadores de nuestras vidas.
Te invitamos a leer la entrevista a la artista Daphne Anastassiou y conocer un poco más acerca de la
artista.
¿Cuál es tu estilo?
Un estilo expresivo libre, que emana de la intuición y la conexión con todo. Fluye a través de mi, luego veo la obra terminada y me susurran su mensaje.
¿Cómo fuiste desarrollando tu estilo?
En general es libre. Desde chica tuve la suerte de tener una mamá artista que me dejaba entrar a su
taller, podía jugar y crear junto a ella.
Asistí a talleres con Michele Cassou (artista Francesa), quien tenía como método pintar y desarrollar
la expresión desde el punto zero. Un método bien revolucionario para desbloquear el potencial
creativo individual. Yo ya lo venía haciendo a partir de una simple meditación. Todo unió fuerza y
saque más libremente lo mio, llegando a crear desde una expresión intuitiva mágica.
¿Que encuentras en la exposición UN MUNDO SIN FIN?
Una variedad de estímulos que te llevan a ahondar en mundos dentro de ti. Las obras hablan y a cada cual le llega de diferentes maneras según su proceso interno. Muy importante es no analizarlos, sino solamente dejarse llevar por los colores y sentirlo. En general estamos en la mente. El arte es para sentirlo y abrirse a disfrutarlo, que nos susurra constantemente.
¿Qué mensaje te gustaría entregar en la exposición?
Es una invitación a viajar hacia nuestra esencia divina, donde estamos la mayor parte del tiempo en
el mundo externo. Esta exposición busca contactarte con lo invisible, con las sensaciones, con ese
vacío que lo contiene todo.
Quiero invitar a reflexionar sobre diversos temas como las inseguridades, los roles, dejar atrás las
creencias limitantes. A abrirnos y expandirnos en el amor. Al fin y al cabo todos somos seres de luz
que estamos conectados. Entender que la vida es un círculo, un espiral continuo, donde hay que
fluir, crecer, evolucionar, sin tanto sufrimiento y aceptarnos para así poder expandirnos.
Las pinturas son musicales y lúdicas, es por eso que hay que sentir su ritmo y su melodía.
Cuéntanos un poco más de las obras, ¿Cómo es la producción tanto creativa como técnica?
En relación a la pintura, en general nace del sentir, no planifico mis obras. En cambio, mis esculturas
si las escojo y nacen de mis pinturas, cuando deseo comunicar o resaltar un mensaje
Para mi el silencio es muy necesario y el aquietamiento para entrar en el mundo de los colores.
Necesito un orden externo y darme mis espacios de quietud.
Las técnicas y los materiales los voy eligiendo en el camino, todo fluye. Pienso que cada tela o
papel o madera, sea lo que escoja, es una aventura a diversas dimensiones de nuestro ser.
Pinto por capas, lo que hace que las obras tengan un proceso largo, es un pololeo, un vínculo
amoroso con cada una de ellas.
¿Cómo definirías el arte y su importancia en la sociedad?
El arte es una forma de manifestación del ser humano, donde buscamos comunicarnos. Hay muchos
medios, como la pintura, la danza, la música, la literatura, entre muchos más.
Siento el arte y la sociedad conceptos inseparables. Creo necesaria cada día más esta sinergia en
nuestro crecimiento y evolución como civilización El arte ayuda a reflexionar sobre nuestra
existencia , nos permite trascender y nos sana.
¿Por qué elegiste un lugar como CV Galería para hacer tu exposición?
Felipe Forteza me invitó y me encantó la idea. Una gran galería, un espacio moderno, amplio, un
lienzo en blanco y privilegiado para exponer y compartir parte de mi recorrido.
CV Galería es un espacio con mucha personalidad y verde, que nos invita a disfrutar!!!! Sólo gratitud y celebración de tener esta oportunidad.
Más en Arte
Nothing found.
Un Mundo sin fin
Un mundo sin fin de Daphne Anastassiou Mustakis
Un mundo sin fin de la artista Daphne Anastassiou Mustakis
Por Felipe Forteza
La artista, nacida en viña y de origen griego, presenta una serie de obras y esculturas que son su sello y representan su alma. Una paleta de colores pasteles o una intensa gama de azules y verdes, sumados a prístinas esculturas blancas dan forma a una exposición intensa, donde la figura humana, lo aparente y lo subliminal son parte de su imaginario, tanto como lo son la proyección de círculos a los que da vida con un ritmo frenético e infinito, invitando al espectador a adentrarse en su mundo, uno de sensaciones y sanaciones, de gritos y murmullos, de vida y lejanía.
Por una parte utiliza el cuerpo como vehículo de expresión, como un extenso recorrido que involucra crecimiento, necesidades, percepciones, conflictos y emociones. Este elemento de representación en el arte da forma a nuestros anhelos y obsesiones, como también a nuestra humanidad, con sus pecados y sus virtudes
En cuanto a su serie espirales, ténues y recurrentes, todas las culturas de nuestra historia nos han legado su experiencia a través del lenguaje simbólico y cada forma representa el encuentro entre lo divino y lo humano. Estas obras, precisamente nos invitan a pensar sobre nosotros mismos, a abrirnos y expandirnos hacia las potencialidades que cada uno traemos desde nuestro nacimiento.
Una representación de la unidad, lo absoluto y la perfección. Desde lo espiritual se le relaciona con la protección. De ahí nacen los anillos, las coronas o los cinturones que nos hacen “invisibles a lo negativo”. Indudable es la presencia de la segunda profesión de la creadora en cada una de sus obras. Daphne es también psicóloga, y ese conocimiento adquirido a través de años de práctica y observación, lo ha traspasado a sus pinturas y esculturas, dotándolas de profundidad y de un sin fín de miradas y simbologías, propias de su trabajo y de su aguda percepción.
Las esculturas que la artista presenta, son grandes volúmenes mayormente femeninas: intrincadas, poderosas y lúdicas, como si de un cuento infantil hubieran salido, vienen a complementar la muestra. Algunas de ellas son representadas en las pinturas que exhibe, en un tipo de duplicidad de dimensiones, generando coherencia a su trabajo.
Estas obras, al estilo de la desaparecida francesa Niki de Saint Phalle, son representaciones físicas de sus lienzos y nos invitan a reflexionar sobre la espiritualidad de nuestra existencia y la conexión que existe entre el amor, la energía infinita, la paz, la felicidad y el mundo interior y exterior que nos circunda.
Más en Arte
Nothing found.
Lo que no se hereda se hurta
Lo que no se hereda, se hurta
Lo que no se hereda se hurta
Por Felipe Forteza
Juan José, desde muy niño observaba la práctica del crochet, heredada por su familia generación tras generación. Ejecutada exclusivamente por mujeres, esta expresión artística le llamaba vigorosamente la atención, en especial por el desarrollo de cuerpos complejos a partir de una simple hebra.
Por ser hombre no se le permitía practicarla, generando una represión pasiva y social respecto al hecho de su género.
Desde este cuestionamiento y una involuntaria discriminación, el creador comienza a generar su obra, reflexionando en torno a los roles de género, sumado a una genuina admiración por este ejercicio. Desde ahí, “hurta” la practica y la idea, llevando a esta manualidad artesanal hacia el objeto de arte por medio del papel gofrado, logrando inmortalizar el recuerdo de infancia, y donde la relevancia del proceso del tejido es tan importante como honrar y mantener viva la herencia de su linaje.
Su nombre viene de la palabra francesa de croc o croche, o de la vieja palabra nórdica krokr, que significa gancho. Es llamado crochet por los franceses, los belgas y los hispanos, excepto en España, donde se llama ganchillo. Se realiza con materiales básicos, hilos, cuerdas y otros elementos. Asimismo, es también valioso por ser un medio de sustento económico, movimiento cultural y terapia médica.
Su origen proviene de Arabia. También se plantea su inicio en China, donde hay ejemplos tempranos de muñecas tridimensionales trabajadas en “crocheto”, o en la tierra de los faraones, existiendo restos de este trabajo en las tumbas egipcias.
Más en Arte
Nothing found.
A qué sabe el arte
¿A qué sabe el arte?
Fusión de Arte- Gastronomía en CV Galería y Museo Ralli.
CV Galería, un lugar multidisciplinario que fortalece la hibridación de la cultura y el sentido de comunidad. En él conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño.
El espacio busca promover el arte contemporáneo, es por eso que en forma conjunta con el Museo Ralli de Santiago realizó el proyecto “¿A qué sabe el arte?” Seis de nuestros reconocidos chefs participaron de una experiencia estética y gastronómica, en torno a las artes visuales y la gastronomía, entablando un diálogo entre estos dos conceptos.
Cada chef eligió una obra del Museo Ralli como inspiración, donde la textura del material, los colores, la composición y el artista, fueron fuente para las obras resultantes, siendo este proyecto un viaje a través del gusto, entendido como sentido y como estética, derivando a la pregunta ¿A qué sabe el arte?
Estos artistas de la buena mesa, desafiaron la creatividad y nos invitan a visualizar la fusión de sus procesos creativos en obras culinarias inspiradas en distintas obras.
“Venus spatiale” escultura en bronce del artista español Salvador Dalí (1904-1989), fue la que escogió el chef internacional Renzo Tissinetti nombrando el plato “Entre lo efímero y lo carnal”, Ostra con crema de ajo blanco, aire de amontillado y ajo negro chilote.
Por otro lado, Juan Andrés García del nuevo Restaurante “Fe y Barra La Java” “Me inspiré en el cuadro de Héctor (Tito) Calderón, «El sueño de la intensidad», puse al cochayuyo de protagonista. Para los que cocinamos nuestra meta es darle valor a los productos y por eso puse al cochayuyo en el centro, nadie lo toma mucho en cuenta y por eso cree mi plato “Ostión mulato celoso”
Grey Sierra de Etniko creó “La transformación del Calder 59” basándose en el cuadro “Composition” del artista estadounidense Alexander Calder. Experimentótal como dijo “Una mezcla de sabores de una forma extravagante y al mismo tiempo simple y sabrosa” El plato tiene un puré de curry amarillo y rojo ahumado, una flor de sashimi de pescado blanco y un langostino braseado. Con toques de tinta de calamar y leche de coco que unifica todo.
Víctor Aguilar de Lolita Jones junto a Alexandra Inzunza y Nicolás Yankovic eligieron “El gimnasta de Rufino Tamayo, México.” “En lo personal me gusta mucho la obra de Tamayo, él es oriundo de mi ciudad Oaxaca por lo que me sentí muy representado” Agregó “Utilicé ingredientes y técnicas de la cultura zapoteca”
La chef Sonia Vigo de La Dicha, junto a los banqueteros Pablo Bagnara y Francesca Margozzini, ocuparon de modelo “La mesa puesta” de Roser Bru. A partir de este ejemplar crearon “Sandía con quinoa roja y queso feta de cabra”
Y por último, Solangge, López de La Picantería creó “Pastelera Peruana o Tradicional Espesado Norteño” un espesado Norteño de ají amarillo y cilantro, dados de pescado acevichado, langostinos de la Patagonia salteados, aros de cebollín crocante, palta flambeada y un toque fino de aceite de Achiote. Se inspiró en Víctor Vasarely, con la obra “Tridim – Cristal – II” La chef dijo “Es una obra perfecta, no hay un color que llame más que otro, hay un equilibrio”
El objetivo de la fusión de CV Galería y Museo Ralli, es generar activaciones que posicionan el arte y la gastronomía en la comuna de Vitacura. Por esta razón, establecemos un diálogo entre estas dos disciplinas, buscando comunicar nuevas inquietudes e interpretaciones, como también expresar sensaciones y experiencias en torno a los que nos apasiona: el arte.
Más en Arte
Nothing found.
Rodrigo Vargas
Entrevista Rodrigo Vargas sobre su obra Cardumen.
Conversamos con Rodrigo Vargas, artista visual que realizó la obra Cardumen en CV Galería. Compuesta por aproximadamente 30.000 cucharas de acero inoxidable y 35.000 remaches pop de aluminio, de dos módulos de 3 metros de largo, 60 cm de ancho.
Te invitamos a leer la entrevista y a visitar su obra, ubicada en el cielo de Nivel Terraza de CV Galería. “El diálogo y su contraste, realzan el cuerpo metálico y lo traslúcido del trabajo” dice el creador, CV Galería es el lugar perfecto porque la obra expresa un movimiento en la arquitectura que lo rodea y la rigidez del entorno, donde interrumpe con un “ruido” visual a todo transeúnte en su uso cotidiano tal como señaló Vargas.
¿Cuéntanos en qué te inspiraste?
Más que inspiración, en mi trabajo, nos encontramos con una serie de operaciones dicotómicas y paradojas, empezando por el hecho de que la obra está compuesta por materiales simples, de uso cotidiano, pero con una especificidad singular como las cucharas, que tienen la posibilidad de ser cóncavas y convexas, permitiendo formas volumétricas en ambas caras, además al trabajarlas serializadas, me aportan la rigidez necesaria para construir volúmenes a gran escala.
¿Cómo fue el proceso creativo de Cardumen?
Bajo la perspectiva creativa, es en el proceso de creación donde el aprendizaje de una técnica en específica se adapta a mi metodología de trabajo, la cual siempre desemboca en un ensamble o tejido, lo que significa para mí el gesto artístico. La base de mi trabajo remite al objeto en términos paradójicos, producto de un cruce entre la elección y manipulación de un elemento industrial reproducido en serie. En este caso, se busca un patrón con cierta cantidad de cucharas que supone un cálculo matemático con probabilidades según el tamaño para generar el módulo que será reproducido para completar el tamaño del volumen total. Siempre se parte con una idea, pero en el trayecto uno siempre está susceptible a modificaciones que tiende a poner el pie forzado cuando se trabaja con lo tridimensional.
¿Por qué elegiste como material principal las cucharas?
Esta suerte de aprovechamiento de materiales cotidianos sin propiedades de construcción y su ensamblaje manual, producen una contraposición. Estos materiales, inanimados y rectilíneos, adquieren un movimiento aparente, mediante su uso para lograr una forma que hace mención a lo curvo-natural. Además, está la organización mediante la manufactura, que causa que objetos diseñados para operar por sí solos por ejemplo, (cucharas y remaches ) se articulen en un conjunto mayor, al cual doto de una nueva funcionalidad, mediante el trabajo manual (contradicción).
¿Qué quisiste lograr?
Con el mundo de lo inanimado, mediante la organización en torno a una figura natural que llega a dar la sensación de cierto movimiento. Por otra parte, lo industrial y artificial, reflejado en los objetos usados para armar mis esculturas, pasa a segundo plano, opacado por un trabajo de índole artesanal, manual, por una manufactura que es también un gesto. En este caso, las operaciones están presentes, son acompañadas por un trabajo, una realización. Es la mano la que vuelve a operar en la obra, el gesto, el tiempo invertido el que destella entre las uniones del tejido. El tejido como método de distribución objetual (desde el entrelazado). Dicho esto, el cruce no es otra cosa que la suma del objeto serializado decantando en forma y anulando su uso cotidiano re significando su función.
¿Qué mensaje quieres transmitir?
Más que un mensaje en especial, lo que busco con mis trabajos es emplazar una pregunta. Una serie de movimientos repetitivos que articulan una serie de elementos, pero que no hacen mención al aburrimiento o a un ritmo tedioso y redundante, sino que emergen en una figura clara, organizada. Los objetos están a la vista, sus uniones son observables, apreciables, donde incluso los espacios vacíos o tramas, toman parte de la materialidad de mis trabajos, cooperando a constituir la forma. Inclusive, estos objetos serializados, indiferentes, que por medio del trabajo manual se articulan, como haciendo defensa conjunta de cierta autonomía, reclaman un lugar anunciándose con su materialidad en conjunto, tomando una nueva forma e irrumpiendo finalmente con un “ruido” visual, ajenos al silencio al que se los condena en su uso cotidiano.
En resumen, lo que aparecería al final de todas estas series de contraposiciones, en el espacio reclamado por la estructura, podrían ser las ideas de paradoja y manualidad. En ambas, los gestos individuales y la materialidad de los elementos que conforman los trabajos se desvanecen y sólo pueden volverse funcionales en conjunto, en su mutua cooperación y dependencia, armando un espacio –la trama – y un tiempo –el proceso – propios, arrebatándole a la realidad cotidiana un trozo para volverlo parte de si, su contenido, el pequeño y delicado hábitat que intenta proteger del exterior consigo misma.
¿Por qué CV Galería para exhibir la obra?
Por el diálogo y su contraste, que realzan el cuerpo metálico y lo traslúcido del trabajo, Cardumen que en este caso está estático denota un movimiento eterno en las rectas del edificio y la rigidez del entorno.
Más en Arte
Nothing found.
Lumínico Navideño en CV Galería
Lumínico Navideño en CV Galería

CV Galería presenta la obra Lumínico Navideño. Coherente con su vocación por fortalecer la hibridación de la cultura y el sentido de comunidad, genera junto al artista visual Rodrigo Vargas una obra escultórica que une arte, diseño, botánica y tradición.
En su trabajo, el artista se enfoca en realizar exploraciones que hagan coincidir procesos de tejidos escultóricos, con la idea de la manualidad como expresión.
Dentro de su obra aparecen formas orgánicas de cuerpos blandos y traslúcidos, que se generan a partir de uniones múltiples y elementos cotidianos, los que a través de procesos manuales hablan de atmósferas y texturas, con los cuales el creador busca analizar las posibilidades estructurales de la producción artesanal por medio de la manipulación de objetos producidos en serie, generando un contraste histórico entre manualidad e industria, sintetizado en una experiencia de nuestro siglo.
En Lumínico Navideño, el artista manipula filamentos ramificados y entramados de neón led, los que son anudados en volúmenes vivientes, jugando con efectos sensoriales de profundidades y transparencias, con la intención de producir una multiplicidad de formas y sombras que se interconecten entre sí, dando paso a un espacio atmosférico reminiscente del imaginario de la ciencia, y los micro organismos unicelulares.
Curador: Felipe Forteza
Le hicimos unas preguntas al artista Rodrigo Vargas, te invitamos a leerlas y conocer en nuestro espacio público Lumínico Navideño.
- ¿Por qué ocupas el neón led como material?
Porque la materialidad que compone la luz led permite trabajar en un sinfín de formas volumétricas. Me remite a una madeja de lana, la que puedo tejer, anudar, construir tramas lineales las cuales se van formando texturas.
- ¿Qué buscas transmitir al espectador cuando ven tus obras?
Más que transmitir algo en específico, espero que cada una de las personas puedan vivir una experiencia. Creo que lo mejor es cuando puedes escuchar lo que les hace referencia, como los volúmenes de alguna forma en particular. Así también puedo tomar ese feedback y llevarlo a mi experiencia personal y poder construir desde ahí.
Claramente mi idea siempre es entregar un volumen que cuestione elementos como la escala, el peso y su propia materialidad, pero siempre me abro a la posibilidad que el espectador reciba la escultura desde un punto de vista más personal y sensorial, que desde una vereda más técnica.
- ¿Cuál es el fin de Lumínico Navideño para los que visitan CV Galería?
Más allá de lo evidente que representa este trabajo en esta fecha de celebración, es poder llevar el concepto de escultura a espacios más amplios y/o público, y no solo enfocarse en un árbol de navidad, si no que su construcción lo lleva a una intervención del lugar , como el reflejo en ventanales, con una estética más contemporánea.
- ¿Qué te pareció hacer el proyecto en CV Galería, cómo definirías el lugar?
Sin duda fue un proceso de aprendizaje ya que los trabajos en un espacio público tienen diferentes dificultades y siempre las experiencias son todas distintas, unas con otras, ya que debes adaptarte a diferentes dificultades del entorno. El espacio en sí, es un buen lugar para poder mostrar trabajos, que por sus características arquitectónicas, permiten juegos y diálogos con el espacio.
Más en Arte
Nothing found.
CV Galería recibe mención de honor del Arquitecture Masterprize
CV Galería recibe mención de honor
del Arquitecture Masterprize

CV Galería es seleccionado por Arquitecture MasterPrize (AMP) junto al equipo de arquitectos Macchi Jeame Danús Arquitectos y Boza + BozaArquitectos. El premio tiene como objetivo promover la apreciación de la arquitectura en todo el mundo, el proyecto figura en la Galería de Ganadores de la Mención de Honor 2020 y en el directorio de Arquitectura.
Arquitecture MasterPrize seleccionó los mejores diseños en las disciplinas de arquitectura, diseño de interiores y arquitectura paisajística, siendo CV Galería elegido en la categoría de Arquitectura de uso mixto. El arquitecto Francisco Danús señaló “Estamos muy orgullosos del edificio, es un esfuerzo en conjunto. Nosotros somos el director de una gran orquesta, que sin los demás no hubiera sido posible el resultado”
El Architecture MasterPrize fue creado por Farmani Group, una organización que cura y promueve el arte, el diseño y la arquitectura en todo el mundo desde 1985. Es la iniciativa hermana de los premios IDA International Design Awards, que ha estado reconociendo y celebrando el diseño multidisciplinario inteligente y sostenible desde 2007.
CV Galería es un espacio contemporáneo de espíritu amplio al que el arquitecto titular Danús del proyecto agregó “El edificio es un aporte para la ciudad” Desde su arquitectura, piensa en ser una ciudad participativa, coherente y armónica. Un lugar multidisciplinario que fortalece la hibridación de la cultura y el sentido de comunidad, donde conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño.
https://architectureprize.com/winners/2020_hm.php
Más en Arte
Nothing found.
Arquitectura Contemporánea
Arquitectura Contemporánea

Por: Felipe Forteza, curador.
Cristián Aninat
Bernardita Bennett
Claudia Burr
Francisco Ibáñez
Felipe Lavín
Maite Zubizarreta
La arquitectura fue considerada una disciplina artística desde el renacimiento.
Su relación es intrínseca, considerando el significado dentro de un entorno y tiempo, enmarcando un significado cultural. Las construcciones del barroco o del clasicismo se consideran obras de arte de la humanidad, como también las actuales y exuberantes propuestas de Dubái. El conocimiento de las proporciones, la devoción por dejar para la posteridad obras de arte o representaciones de la realidad de cada época, son rasgos que caracterizan a los artistas y a los arquitectos.
La arquitectura contemporánea comienza alrededor de los años 70, con el postmodernismo, que pretende responder a las contradicciones de la arquitectura moderna, optimizando su uso para la vida actual. Asimismo, busca solucionar los errores urbanísticos cometidos por otros movimientos, abordando problemas sociales, económicos y culturales.
Los trabajos fotográficos que aborda esta muestra, contemplan diversos tipos de visiones. De esta forma, Cristián Aninat propone una reflexión sobre el paisaje, la construcción y destrucción del mismo, como resultado de la intervención humana, desde una percepción formal y emocional.
Bernardita Bennett presenta una fachada de una construcción antigua, en donde la huella de la historia ha dejado vestigios de tiempos pretéritos, siendo un recordatorio de otras formas de habitar y de cómo la civilización se va acomodando. Claudia Burr, en su tránsito desde la actuación a la fotografía, con gran sensibilidad, va registrando la arquitectura que encuentra a su paso, como si de un sociólogo se tratara, develando la forma de vida de nuestra ecléctica ciudad.
Felipe Lavín, registra obras de los entramados subterráneos de las redes del metro de diversas ciudades del mundo, tensionando la relación entre modernidad y eficiencia. Lavín considera estos medios de transporte como un instrumento de integración del territorio. Su trabajo es una radiografía social de gran agudeza.
La serie fotográfica de Francisco Ibáñez, representa a la ciudad como un espectáculo en constante conflicto y negociación, capturando momentos clave de la vida de distintos edificios. Las imágenes revelan una condición de tránsito, atrapadas entre los límites de la arquitectura, la ruina, la planificación, el azar, el proceso y el producto. Las imágenes de Maite Zubizarreta surgen de una reflexión desde el medio fotográfico y su capacidad de registro en contraposición a su vocación de ficción, en una investigación y recorrido por edificios de arquitectura moderna, en diversos lugares. En sus trabajos se instalan la noción de utopía sobre nuestra modernidad, y al mismo tiempo representan la precaria noción de la realidad en la fotografía.
Más en Arte
Nothing found.
“Alejarnos de lo cotidiano a través de la entretención el arte y la buena mesa”
“Alejarnos de lo cotidiano a través de la entretención el arte y la buena mesa” Gabriel Carvajal

Por: Gabriel Carvajal, arquitecto y coleccionista de arte contemporáneo.
“En los agitados y controvertidos días que se viven, llegar a CV Galería, es internarse en un oasis. Previo control de temperatura y debidos protocolos sanitarios, bajando las escaleras del lugar, se nos va develando una primavera que se hace notar. La “explosión verde” de la crecida y profusa vegetación propia del paisajismo del edificio, sumada a las macetas diestramente dispuestas por el restaurant “La Dicha”, de todos los tamaños, diferentes especies y tonalidades se transforma en un verdadero placer visual.
El espacio en tres niveles -dos bajo la cota cero- con locales en torno a este atractivo y luminoso patio que nos hace pensar en un anfiteatro, contiene básicamente actividades relacionadas con la gastronomía, la decoración y el arte. El lugar se llena de vida desde la mañana hasta entrada la tarde/noche. Por el momento -y quién sabe hasta cuando- con horarios restringidos y distanciamientos físicos acotados por la contingencia sanitaria.
Felipe Forteza -de vasta trayectoria como gestor cultural, entre otras tantas actividades relacionadas con el arte y la cultura- oficia de gerente general del espacio y sin duda le ha impregnado al lugar una atmosfera con gran y acertado acento en el arte. Así el año 2019 -y en lo que se ha podido del 2020- se desarrollaron en los diferentes espacios, exposiciones, conciertos, venta de las obras de una colección de arte, etc., etc.
En el recorrido, nos sorprenden, por ejemplo, una infinidad de piezas en porcelana del artista Fernando Casasampere que cuelgan desde el techo -en forma permanente- insinuando un “recorrido” con aires de constelación celeste, aunque la obra se llama “Migración” y tal vez alude más a una bandada de pájaros, y así, nos vamos topando con otras tantas esculturas de carácter “publico” que están dispuestas, quizás no todas, en forma transitoria, como la de Rodrigo Vargas y María Angélica Echavarri.
Con el mismo carácter y dinamismo, se han sucedido en el tiempo, diferentes e innumerables exposiciones, hoy en el espacio temporal “Secret Gallery” -y en otros, que con el tiempo han ido cambiando de destino, dejando a la vista la evolución del lugar- se exhiben obras del artista Santiago Errázuriz. Han pasado por el lugar María Ovalle, María Angélica Echavarri, Marco Bizarri, Gonzalo Pedraza, Tan Vargas, Catalina Bauer, Loreto Carmona, Vicente Gajardo, Francisca Cerda, Carmen Reategui y un largo, larguísimo etc. …. La Galería Aninat, con acertada visión, fue pionera en el lugar con un espacio generoso y bien dispuesto para la gestión y funcionamiento de la prestigiosa galería.
Los locales dedicados a la gastronomía están tratados arquitectónica y espacialmente de tal manera que se crea un “clima” muy atractivo e inédito, sobre todo en torno a la barra de CV Galería”. Se pierde totalmente -más aún al oscurecer- la sensación de estar varios metros bajo el nivel de calle y la impresión -personal, obviamente- es de estar en otro país, lejos de los problemas y contingencias políticas, sociales, etc., casi en la rivera de un rio o en una concurrida costanera playera (por cierto, hay ruido de agua, que cae en cascadas por uno de los muros de contención del edificio). Contribuye a ese imaginario la tienda de decoración “Sierra Muebles Chile” con productos brasileros, con una estética diferente a lo que estamos habituados.
Pero finalmente de eso se trata, de alejarnos de lo cotidiano a través de la entretención el arte y la buena mesa.”
Más en Arte
Nothing found.