"Action Painting" de Rodrigo Cabezas

"Action Painting" de Rodrigo Cabezas

Hasta el 6 de marzo de 2022

 

CV Galería, a través de su espacio expositivo Lab Cultural CV I, invita a recorrer la exposición “Action Painting”, del destacado artista nacional Rodrigo Cabezas.

La “pintura en acción” es el motivo que convoca esta serie de obras recientes de Rodrigo Cabezas. Desde grandes a pequeños formatos, la pintura parece estar en continuo movimiento, como una serie de variaciones en latencia sobre la imagen de un motivo floral, que es vectorizado, iluminado y arrastrado hacia una variedad de formas de sí mismas.

En estas obras, vemos como características distintas formas de chorreados, drippings, manchas y trazos gestuales. A la manera del “expresionismo abstracto”, esta forma de pintar, convoca sobre sí misma la gestualidad de action painting. La gama de color es primaria: fuertes amarillos, rojos y azules funcionan a la vez tanto estéticamente como simbólicamente. En este sentido, el uso del color proviene más de la gráfica popular, que de la pintura tradicional.

En la propuesta del creador Rodrigo Cabezas, licenciado en Arte de la Universidad Católica y Master en Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, la naturaleza muerta no solo representa motivos “florales”, tanto en los bouquets que sobresalen de un jarrón, como en la corona de flores. Lo decorativo se torna inquietante, cuando en un viraje de significado las flores se convierten en las tres drogas de uso más extendido en la cultura contemporánea (amapolas, coca y cannabis).

Veremos además el uso de motivos escondidos en los fondos de las composiciones. Gráficos de desplazamiento y erradicación de campamentos, infografías y circuitos eléctricos, que operan como patrones de fondo de carácter abstracto o decorativo.

El criterio de composición de origen gráfico, en tensión con una pintura de carácter “expresionista”, además de otros temas como rostros, naturalezas muertas, objetos de la cultura popular y citas al “modernismo” y a las “vanguardias” de principios de siglo XX, generan en la muestra una hibridación interesante, construyendo un lenguaje visual poco convencional y novedoso.

Esta selección de obras recientes, representa también el esfuerzo que los artistas han hecho en todo el mundo durante la pandemia, continuando su labor de crear nuevas obras.

El artista que ha exhibido obras en Ferias y Galerías nacionales e internacionales, destacándose por su creatividad y talento pictórico, llega a CV Galería con “Action Painting”, muestra que estará abierta al público en forma gratuita hasta el 5 de marzo de 2022.

Te invitamos a visitar la exposición en Lab Cultural CV I, Alonso de Córdova 4355, Vitacura, de lunes a sábado de 10:30 a 01:00 horas y domingo de 12:00 a 17:00 horas. 

Más en Arte

Nothing found.



"Pérdida" de Geraldine Compton

"Pérdida"  Geraldine Compton

Hasta el 31 de enero de 2022

 

La artista Geraldine Compton exhibe en CV Galería “Pérdida”, una muestra que alude a la vida como un ejercicio de pérdida anticipada y progresiva. Pérdida de todos y de todo, y particularmente, de uno mismo. A este duelo, a esta química bio estelar, apunta el trabajo de Geraldine Compton, que configura con cientos de pequeños elementos, rostros icónicos de bellezas perdidas o suspendidas, un cuerpo perfecto, animales de leyenda. 

Estos elementos provienen de la industria farmacéutica y encontramos toda clase de pastillas, píldoras y cápsulas de los más diversos colores y orígenes, capaces de producir chispazos, descargas eléctricas o entumecimiento, entre las más extremas reacciones, algunas de consecuencias letales. 

Estas partículas medicamentosas se combinan además con bisutería infantil, lúdicas perlas y cuentas de colores que aluden también a los paraísos de neón, a la fantasía de los cuentos de hadas y princesas, que en el mundo real casi nunca terminan bien. Asimismo, se instala una dialéctica entre el micro y el macro universo, entre estas ínfimas piezas con que la artista compone la estampa de personas inmensamente famosas. 

La artista, en sus obras de estética pop, busca también la belleza y la inocencia que alguna vez estos rostros extraviaron al otro lado del espejo, y en su propuesta se combina -en frágil equilibrio, como en la cuerda floja-, lo sagrado y lo profano, la comedia y la tragedia. 

Te invitamos a leer la entrevista a Geraldine Compton y conocer un poco más sobre la artista y su exposición en CV Galería. 

Cuéntanos un poco sobre ti y cómo nace tu pasión por el arte 

“Estudié Literatura en la Universidad de Oxford, ciudad donde viví por casi diez años y participé en cursos de estética, filosofía, arte, historia y poesía. He organizado subastas y ventas de arte, además de haber sido socia y directora comercial de la revista Tonic, la primera publicación y plataforma de mercado de arte contemporáneo y coleccionismo latinoamericano. 

Mi relación con el arte viene desde hace muchos años por mi mamá, Maya Castro, que es una gran coleccionista y me heredó este “vicio”. Me gusta mucho ir a las galerías, conversatorios, visitar ferias y mantener una relación muy estrecha con los artistas”.

¿Cuál es tu estilo y cómo lo encontraste? 

“Este es un trabajo que nace de la pérdida, de la partida de los hijos. Cuando no sabemos si ellos van a volver porque están perdidos, capturados en mundos desconocidos. La única salida es de alguna manera volver a lo cotidiano, en buscar su presencia en los objetos que dejaron atrás. Es así como encontré los materiales: juguetes plásticos, cristales, perlas, joyas falsas desarmadas, espejos, píldoras, pastillas. 

En mi mente existía esa taxonomía única y en un encierro azotado por la violencia y la incertidumbre, esa fue la manera de volver a lo puro, porque estaba alienada de mi naturaleza, la realidad parecía ocurrir en otras casas y el tiempo se detuvo en mis manos y aunque sabía que era imposible saltarse los criterios que la razón impone, atravesé esa barrera y crear fue fácil”. 

¿Por qué elegiste los mosaicos como forma de expresión? 

Aprendí a reflejar en esos mosaicos una forma de abstracción, para aprender a seguir viviendo sin ese pedazo que aún me falta. Esa pérdida me deja perdida, pérdida, un acento diminuto separa estas palabras, al igual que ese abismo que me separa de aquel ser diminuto que logra unirse y acoplarse a miles de otros seres diminutos y ahí quedan, embestidos unos contra otros, curvas y ejes perfectos, creados para calzar de manera perfecta uno al lado del otro. 

¿Cómo definirías el arte y su importancia en la sociedad? 

“Podemos usar el arte como un agente sanador porque hay que intentar curar el alma rota, hay que buscar herramientas de sanación que nos conecten con la vida”. 

Te invitamos a visitar la exposición “Pérdida” en Lab Cultural CV I, Alonso de Córdova 4355, Vitacura, de lunes a sábado de 10:00 a 01:00 hrs. y domingo de 12:00 a 17:00 hrs. 

Más en Arte

Nothing found.



Paste Up, el festival de arte al aire libre llega a CV Galería

Paste Up, el festival de arte al aire libre llega a CV Galería

 

Por primera vez, el vanguardista circuito urbano llega a Vitacura, convirtiendo parte de la comuna en un museo a cielo abierto, con obras de destacados artistas chilenos, instaladas en papel y en formato gigante, en las fachadas de emblemáticos edificios de Vitacura. 

Y nuestro edificio se convierte en el escenario perfecto para la obra “Cena” de Fab Ciraolo, una reinterpretación de una de sus reconocidas obras. 

El arte al aire libre llega a la ciudad, en una nueva iniciativa pionera en el país, que trabaja integrando reconocidas obras artísticas trabajadas con la técnica del papel pegado en infraestructura urbana. 

Ocho producciones de destacados artistas chilenos: Bruna Truffa, Cecilia Avendaño, Juana Gómez, Fab Ciraolo, Nora Unda y Santiago Ascui, se podrán observar en una muestra sin precedentes en Chile, una propuesta que destaca por su impacto y carácter poco invasivo. 

El Paste Up es una técnica de Street Art que combina distintos elementos visuales, como textos, imágenes y colores, los que buscan producir un impacto en el espectador. Tal como en los pasillos de los museos, los artistas que esta vez despliegan su talento en ocho grandes estructuras: CV Galería, Centro Cívico de Vitacura, Edificio Tánica, Sur Diseño, Edificio Alonso y Edificio Patio Vitacura, invitan al público a reflexionar y admirar la belleza de obras, esta vez, instaladas al aire libre en grandes soportes urbanos. 

Siguiendo la tendencia de llevar el arte a la ciudad, que se ha desarrollado con éxito en ciudades como Londres y Nueva York, y ha sido rescatado por importantes instituciones como la ONU- que inauguró el pasado septiembre el mural “Restauración del ecosistema” (Lula Goce), en Bruselas, los organizadores impulsan su propia versión en una iniciativa muy asequible y con un alto impacto visual. 

“La inspiración para este proyecto vino desde la posibilidad de, por medio de la técnica del Paste Up, invitar a artistas fuera del circuito callejero, artistas connotados de galerías y museos y llevarlos a murales de gran escala, logrando democratizar un poco el acceso del arte para el transeúnte, la persona que va caminando en la calle y que puede encontrarse con este tipo de obras. Siempre concebimos este proyecto como una oportunidad de llevar el arte de las galerías hacia la calle”, enfatiza Sebastián Mateluna, co-director del Festival Paste Up. 

Así llega Paste Up, proyecto que convertirá parte de la comuna de Vitacura en un museo a cielo abierto, con trabajos de destacados artistas visuales chilenos que prestarán una nueva fachada a puntos neurálgicos del sector. Se trata de nuevas formas y colores, que darán un renovado semblante a edificios de Vitacura que destacan por su diseño arquitectónico, nuevos rostros que invitan a vivir el arte visual desde la ciudad a pie o en bicicleta; a salir de las galerías y los museos para acceder a la cultura en el día a día. 

Fab Ciraolo en CV Galería 

El trabajo de Fab Ciraolo es reconocido por darle una nueva identidad a personajes icónicos mediante símbolos de la cultura popular que se encuentran en el inconsciente colectivo, por medio de la ilustración digital y murales con la técnica de Paste Up y pintura. 

Su trabajo explotó a nivel mundial el 2011 con su famosa ilustración digital “Frida del rey”. Desde entonces, su obra se ha reproducido en más de 30 países en diferentes formatos. 

Ha exhibido en exposiciones grupales e individuales en Chile y en el extranjero. Continuamente realiza colaboraciones con grandes marcas nacionales e internacionales del retail, música, moda, entre otras. 

En mayo de 2018 comenzó a mostrar su trabajo en la calle a través de murales con la técnica de paste up, en Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México. Su último mural fue realizado en noviembre de 2021 en Wynwood, Miami, en una colaboración con la marca Kimoa del corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso. 

Conversamos con Fab sobre su obra “Cena” en CV Galería y el proceso de instalación: 

“Cena” es una adaptación de tu reconocida obra, ¿podrías contarnos en qué te inspiraste y de qué se trata esta adaptación? 

“Está inspirada en La Última Cena de Leonardo da Vinci, y es un recorrido por varios de los personajes que he ilustrado, especialmente en la primera etapa de mi obra, que marcaron un paso gigante en mi carrera como artista”. 

¿Qué buscas transmitir al espectador con esta obra? 

“Que perfectamente distintos personajes, culturas, formas de ver el mundo, etc, pueden coexistir y pasarlo bien en una cena, por ejemplo”. 

¿Qué te pareció hacer el proyecto en CV Galería? ¿Cómo definirías el lugar? 

“Muchas veces pasé por ese lugar e imaginé algo ahí, es un spot importante, que expone mi obra a los ojos de mucha gente que nunca ha visto mi trabajo”. 

El recorrido 

Hasta el 27 de febrero estará disponible la exhibición del Festival Paste Up, que puedes recorrer a pie o en bicicleta, para disfrutar la ciudad desde distintas perspectivas, invitando al público a reflexionar sobre los conceptos de arte, arquitectura y uso de los espacios públicos, y podrán visitarse gratuitamente en un circuito que incluye 6 paradas: 

1) Centro Cívico de Vitacura – Av. Bicentenario 3800
Obras:
Einstein, Fab Ciraolo
Home Sweet Home, Bruna Truffa

2) CV Galería – Av. Alonso de Córdova 4355
Obra:
Cena, Fab Ciraolo

3) Sur Diseño – Av. Alonso de Córdova 3026
Obra:
Enfermedades Preciosas 14, Cecilia Avendaño Bobilier

4) Edificio Alonso – Av. Alonso de Córdova 3788
Obras:
Renace Mandril, Nora Unda
Fuerza Natural, Nora Unda

5) Edificio Patio Vitacura – Américo Vespucio Norte 1561
Obra
Infinito, Santiago Ascui

6) Edificio Tánica – Av. Santa María 5888
Obra:
Reunión, Juana Gómez

Si bien Paste Up es un recorrido absolutamente libre, el próximo sábado 22 de enero a las 10:30 hrs., en el marco del evento Oh! Stgo 2022, se realizará una visita guiada junto al curador de Festival Paste Up, Claudio Caiozzi, y Vicente Joannon, arquitecto y asesor urbano de la Municipalidad de Vitacura, quienes entregarán información acerca de los artistas y obras que participan de la muestra, además de historia y características arquitectónicas de los edificios que son parte del circuito y sus alrededores. Para participar de este recorrido puedes registrarte aquí.

Más en Arte

Nothing found.



Los 6 cócteles del verano que debes probar en CV Galería

Los 6 cócteles del verano que debes probar en CV Galería

La mejor manera de pasar el verano es en CV Galería, junto a la novedosa coctelería de autor de nuestros 6 restaurantes y nuestras onderas y frescas terrazas, llenas de verdor, que invitan a hacer un salud entre amigos. 

Ven a disfrutar estos días de sol en CV Galería, nuestro espacio multidisciplinario que invita a compartir conversaciones extendidas, rodeados de botánica, arquitectura contemporánea, gastronomía de excelencia, buena onda y empapado de arte en cada rincón. 

En esta nota te contamos sobre los 6 cócteles que debes probar este verano, perfectos para alegrar y refrescar estos calurosos días, en el lugar más cool de Santiago.

La Picantería 

De la mano del reconocido chef peruano Héctor Solís, quien ha sido parte de la exclusiva nómina de los 50 mejores chefs del mundo, La Picantería ofrece una carta que fascina por su novedad, frescura y calidad. 

Con una experiencia culinaria de talla mundial, en La Picantería podrás disfrutar de los pescados más frescos de Santiago, traídos personalmente por pescadores artesanales, que en menos de 24 horas llegan a tu mesa, respetando la pesca sustentable, la talla mínima y el comercio justo, sin intermediarios. 

 Para estos meses de verano nos recomiendan Casi Alegre, un cóctel en base a Gin La República Andina, jugo de chirimoya y macerado de zeste de naranja, que promete alegrar y refrescar los calurosos días santiaguinos.  

¿La recomendación de los picanteros? Pedirlo junto a una causa crocante de ostiones, un plato hecho de papilla de ají amarillo, mayonesa, palta y chalaca, y sobre ésta, ostiones crocantes. 

Y para los más osados, puedes disfrutarlo junto a su postre brownie bañado en chocolate, frutos secos, salsa de toffee y centro de gianduja (nutella casera), acompañado de helado artesanal de vainilla, ya que al ser un trago dulce, marida a la perfección. 

Para visitar La Picantería reserva aquí.

Lunes a sábado de 12:30 a 23:45 horas.  

Malva Loca 

Con una carta que mata todos los antojos y te invita a vivir una experiencia gastronómica y una coctelería fuera de serie, Malva Loca trae lo más íntimo de cada ingrediente, para gozar con cada bocado. 

Con un equipo de expertos, capitaneados por el chef Renzo Tissinetti, ganador de una estrella Michelin, Malva Loca es un lugar que alberga la creatividad, una cocina de excelencia y una coctelería lúdica, con toques de locura creativa. 

Para vivir una sabrosa mixtura de experiencias y pecar esta verano, nos recomiendan Verano Naranja, un cóctel en base a Vodka Stolichnaya Naranja, espumante, ginger ale, mermelada de cítricos y jugo de naranja, pensado para sumergirte en el deleite y el gozo. 

Para acompañarlo, Renzo Tissinetti nos recomienda su famoso Mango Nitro, un postre de crema de mango en nitrógeno líquido, bizcocho de limón-aceite de oliva, mascarpone, sopa de maracuyá y té verde, que se finaliza en la mesa. 

¡Perfecto para matar la sed! Para visitar Malva Loca reserva aquí. 

Lunes a jueves de 12:30 a 00:30 hrs., viernes y sábado de 12:30 a 01:30 hrs. 

FE Restorán 

FE Restorán es la apuesta del reconocido líder gastronómico, Gino Falcone, con una cocina chilena travesti que marca tendencia por su singularidad y atrevimiento. Su carta fusiona creativamente sabores y texturas, con una propuesta delineada para seducir y atrapar por un largo tiempo. 

Las preparaciones de FE brotan de un proceso de enamoramiento, donde Gino estableció una relación entre su cultura y su nuevo hogar, Chile. La propuesta de la carta es una mixtura de cocina chilena, con otras cocinas migrantes que han llegado al país. Cada plato es un aprendizaje y juego de sabores, con una puesta en escena que dejará a cada visitante asombrado. 

Para estos meses veraniegos nos recomiendan Doña Tere, un cóctel en base a Gin Quitral Franklin, sirope de manzanilla, té verde y limón, muy refrescante y con carácter. 

¿Para acompañar? ¡Difícil decidirse por uno solo! Desde FE Restorán nos sugieren su ceviche de pesca del día, las croquetas de jaiba, unas croquetas de chupe de jaiba con salsa huancaína de ají verde ó los locos a la gallega, unos locos marinados en aceite de oliva, jugo de limón, papas nativas confitadas en mantequilla, mayonesa de ajo y mousse de palta al mojo verde. 

Para visitar FE Restorán reserva aquí

Lunes a miércoles de 12:30 a 00:00 hrs., jueves, viernes y sábado de 12:30 a 01:00 hrs. 

Barra La Java 

Barra La Java es un lugar que invita a vivir tardes gozadoras, de risas y placer. Un espacio de identidad peruana, de las raíces del talentoso Gino Falcone, con un ambiente distendido y lúdico, como si de una cocina de barrio se tratara, dejando de lado las pretensiones e incorporando sabor y sencillez. 

Gino Falcone junto a su equipo revolucionan nuevamente la escena nacional, con una barra sexy de ceviches, arroces, tiraditos, platos caseros con sabores peruanos, tapas y sándwiches para picotear a base de charcutería. 

Para vivir un día de disfrute y júbilo nos recomiendan Aló IPSS!, un cóctel en base a gin Hendricks, macerado de rocoto-poleo, emoliente, limón y ginger ale, que queda increíblemente bien con sus almejas a la chalaca, ostiones a la parmesana o el arroz tostado con mariscos.

¿Te tentamos? Para visitar Barra La Java reserva aquí. 

Lunes a miércoles de 12:30 a 00:00 hrs., jueves, viernes y sábado de 12:30 a 01:00 hrs.

 

Lolita Jones 

Todo aquel que ha disfrutado de la apasionante escena gastronómica neoyorquina con toques latinos, se fascinará con la propuesta de Lolita Jones; un espacio gozador, creativo y espontáneo.

Ubicado junto a la espectacular barra de más de 30 metros de largo, el corazón de CV Galería, este lugar recrea un estilo mexicano, moderno y sofisticado, con una coctelería creativa y cool, junto a una gastronomía tipo street food actual, atrevida y sabrosona, con seductoras preparaciones en un ambiente de renovado espíritu azteca. 

Para refrescar el verano, Lolita Jones nos propone Paloma, un clásico mexicano con su sello. En base a tequila, limón, pomelo y orange liqueur, con mucho hielo es perfecto para estos días de calor y probablemente, el combinado más tomado en México. 

Para acompañar, nos sugieren con cualquiera de sus tacos de cerdo, puede ser Al Pastor (el de la foto); pierna de cerdo marinada al achiote, pico de gallo de piña asada, cremoso de palta y habanero + salsa taquera verde, los de Carnitas; costillar de cerdo en cocción larga, cebolla morada encurtida, salsa tatemada y polvo de chicharrón ahumado ó los de Birria de Ternera; ternera cocida al vacío por diez horas en chiles ahumados y especias, con cebolla, cilantro, salsa palta-habanero y taquera roja, acompañada con caldo de cocción para untar.

Para visitar Lolita Jones reserva aquí. 

Lunes a sábado de 12:30 a 01:00 hrs., domingo de 12:30 a 17:00 hrs. 

La Dicha 

La Dicha es un lugar que invita a una explosión de sabores, con una comida notable, una presentación de lujo y una carta extraordinaria, con el sello de Francesca Margozzini y Pablo Bagnara. 

Con platos coloridos y frescos, en un ambiente elegante y sofisticado, junto a una terraza llena de verdor, la selección de sus materias primas son la base de esta cocina que traerá fortuna y felicidad a sus comensales. Una invitación que alcanza la nota máxima.

Desde La Dicha nos recomiendan Aperol Coconut, un cóctel a base de Aperol, jugo de pomelo, syrup de canela, limón, puré de coco y gin, con un toque veraniego, refrescante y colorido. 

¿Sugerencias para acompañar? Su exquisita causa de centolla y palta con salsa de ají amarillo ó sus tostadas de maíz con tártaro de atún y mayonesa de wasabi, o para sabores más frescos aún, la ensalada griega de verano con sandía, tomates cherry, queso feta, pepinos y aceitunas.  

Para visitar La Dicha reserva aquí. 

Lunes 12:30 a 17:00 hrs., martes a sábado de 12:30 a 00:00 hrs. 

Más en Arte

Nothing found.



Escribir en el corazón de una piedra - Rolando Cisternas en Aninat Galería

"Escribir en el corazón de una piedra" | Rolando Cisternas

 

Por Aninat Galería

Te invitamos a la exposición “Escribir en el corazón de una piedra” de Rolando Cisternas en Aninat Galería, con entrada gratuita hasta el 31 de diciembre.  

Aninat Galería se complace en presentar el proyecto de gabinete “Escribir en el corazón de una piedra” del destacado artista nacional Rolando Cisternas, con la curatoría de Víctor López Zumelzu.

Rolando nos invita a reflexionar sobre el paisaje y la materia por medio de sus composiciones de dibujo, videos e instalaciones, en donde lo humano es parte también de lo permeable a desaparecer.

Con una visualidad altamente poética, las atmósferas de Rolando nos abren a una temporada que juega un rol entre lo real y lo imaginario.

Rolando Cisternas, trabaja una obra multidisciplinaria que puede viajar libremente entre objetos, instalaciones, videos y experimentos sonoros, aunque su obra más conocida se desarrolla principalmente a partir de su relación con el dibujo. Sus trabajos evocan paisajes enrarecidos y atmósferas imaginarias y extrañamente atemporales como si nuestro mundo hubiera decidido apartarse de todo rastro humano, y estar entregado ahora a la belleza del caos que impone la naturaleza del tiempo en sus continuas tormentas, ventiscas, huracanes; como si en sus dibujos el paisaje mismo no fuera otra cosa que abandono. Estos trabajos funcionan como la visión de un explorador perdido en un mundo desconocido (a la manera de los primeros pintores viajeros holandeses), un mundo que otro también errante como él está imaginando.

Aunque a primera vista o a los ojos de un turista sus obras se presentan como un trabajo formal, sus obras e instalaciones están cruzadas no solo por la experimentación con los soportes sino por este imaginario inestable con los materiales y el tiempo, donde lo rígido es capaz de transformarse, e incluso desaparecer ante nuestros ojos, como los videos donde las palabras se deshacen en el agua, o en sus dibujos donde los trazos duros y fuertes del carbón son como huellas arqueológicas de las primeras representaciones, y todo ello evocando en su práctica un tiempo anterior a la digitalizad pantanosa que nos atraviesa y que significa la difuminación total de los límites dimensionales (real-virtual / ficción-no ficción). Desde esta brecha Rolando trabaja con nuestro tiempo como un material inestable, por eso sus conceptos y sutiles conexiones no son para nada obvias, sino que crean puntos maleables, paisajes y pliegues donde lo humano ya es parte de lo permeable o simplemente de lo que ya ha desaparecido, tanto así que todo su trabajo de ficción puede actuar en lo real sin una distinción clara entre dimensiones.

 

 

 

 

 

 

“El paisaje”, Video, 2021 

En esta nueva obra de Rolando Cisternas reunida en “Escribir en el corazón de una piedra” en Galería Aninat no solo profundiza sus problemáticas que atraviesan toda su cultura sino que presentan una nueva y potente composición de imágenes y materiales, con materia orgánica e inorgánica, un choque poético que genera una suave tensión que viaja entre la materia dura y la materia blanda, papel, carbón y tinta china. Todos ellos hablan de la relación atemporal sobre nuestros conceptos de trabajos y obsesiones, sobre lo permeable que es este mundo multidimensional que habitamos con un cuerpo entregado a la deriva de la velocidad, donde toda la experiencia contemplativa parece habernos sido arrebatada por un mundo burocrático donde lo extraño, difuso, e incluso deforme que nos rodea y que compone la naturaleza está desapareciendo.

Víctor López Zulmezu

Rolando Cisternas (Talca, 1976) Artista visual y dibujante con estudios de Licenciatura en Bellas Artes de la Universidad ARCIS. Desde 1995 a 1998 realiza una estadía en el departamento de Anatomía de la Universidad de Chile, donde comienza un trabajo desde la ilustración médico – científica que continúa hasta el año 2009. Luego de eso desarrolla una propuesta de obra desde el dibujo y desde entonces ha estado en ferias y exposiciones individuales y colectivas.

Entiendo mi obra como un pensamiento que se despliega en imagen, una reflexión sobre el territorio vivencia, más que una verdad mimética, una proyección de nosotros mismos. Desde esa superposición de memorias, mimesis, fragmentos que cruzan lo real y lo inconsciente surge, el mundo que mi obra despliega para sustentar su razón.

En mis dibujos (que son mi disciplina primaria) con los mínimos recursos, carboncillo o tinta china, pretendo dar cuenta de un tiempo humano, uno que centra su experiencia desde el hacer como estado para acceder a la memoria, a través del achurado como ritmo y trama.

Mi trabajo mezcla distintos tipos de soportes: dibujo, video, intervenciones objetuales; y es sobre todo un escenario, un lugar que se presta a metamorfosis, transiciones, donde la síntesis de conceptos florece y se despliega.

La presencia de la naturaleza en mi trabajo tiene directa relación con el territorio como vivencia y recuerdo, la intención de rescatar las memorias más limpias, primero como un paisaje total, luego como una sumatoria aleatoria de elementos en convivencia, para finalmente ir desgranando las partes hasta convertirlas en fragmentos independientes, rocas, plantas, hojas, etc.

Pretendo dar cuenta de la contemplación como resistencia, una insistencia vigente, un tiempo que cruza la representación, en contraposición a la mediatización imperante, además de dar una noción desde lo artesanal al concepto de trabajo.

Este palimpsesto de marcas géstales que cruzan la naturaleza y el trabajo mismo hablan de mi interés por una visión política como un arte de insistencia y proceso, que sienta sus bases en la ambigüedad, la contradicción y la incertidumbre.

Más en Arte

Nothing found.



Geneamorfosis - Kira Piriz en Aninat Galería

"Geneamorfosis" | Kira Piriz

 

Por Aninat Galería

Kira Piriz vuelve luego de 3 años a Aninat Galería con una muestra sobre el género y las nuevas familias dentro de un contexto urbano.

Kira reside en Berlín, en donde ha desarrollado este nuevo cuerpo de obra durante la pandemia, tomando como objetos de investigación y estudio a familias no binarias y no heterodoxas.

“Lo imitable, lo no captable, la urgencia de aceptar, tan fluida como el agua, tan infinita como el deseo, una burbuja con la que perderse” (Rebecca Solnit sobre Virginia Woolf).

Kira Piriz explora las transformaciones sociales producto de las reinvindicaciones de género. “Geneamorfosis” es el título escogido para dar cuenta de cómo estas transformaciones han ampliado también las genealogías personales y el concepto de familia, cuestionando los conceptos binarios y heteronormativos de entender las relaciones humanas.

“Geneamorfosis” viene del griego γενεά (genea), palabra que significa raza, nacimiento, preparación, descendencia (también conocida como historia familiar). Y mórfosis del griego μορφωσις, que significa “cambio de forma”. Desde el punto de vista simbólico, y sobre todo en el imaginario de las culturas artísticas y literarias, se asocian a realizar cambios o mutaciones positivas. Pasar de un estado a otro para ser mejor. La morfosis se convierte en un instrumento de apoyo integral que ayuda a las personas a ser una mejor versión de sí mismos, a alcanzar su potencial verdadero, sin perder la autenticidad de su esencia.

En la muestra, la artista manifiesta su perspectiva del concepto de familia, desde un ángulo de cuestionamiento sobre su composición. Donde historias personales, amistosas y/o amorosas se entrelazan.

La colección de pinturas provienen de fotografías y collages íntimos que dan vida a esta serie de óleos que representan realidades constantemente oprimidas que necesitan ser visibilizadas con urgencia y en respuesta a las mutaciones sociales de nuestros tiempos. Los núcleos familiares cambiaron, los nuevos árboles genealógicos ya nunca serán los mismos.

Las persistentes luchas sociales llevan siglos intentando cambiar las estructuras sociales hegemónicas. Todos, todas y todes son parte de esta revolución de amor y libertad.

De acuerdo a las tradicionales principios de familia de occidente, ésta significa el vínculo impuesto por la composición sanguínea, por un ADN, definida por la inescapable biología corporal. Esta forma estructural de entender la familia impulsa al artista a posicionarse en un espacio de confrontación etimológica vs empírico. Cada sujeto representado en las obras ha formado su propio camino dirigido hacia la anhelada familia elegida. Promoviendo reflexiones sobre las relaciones humanas y sus vínculos, homenajeando las lecturas que ven a la familia más allá de los genes.

Kira Piriz (Santiago, 1987), artista chilena radicada en Berlín, ha utilizado diferentes medios en sus trabajos: collage, fotografía, acuarela e instalación, pero sin duda la pintura es el medio que usa con más intensidad para comunicar la valoración sensible de su registro emocional.

“Intento descubrir pequeños fragmentos simbólicos de una belleza irrelevante y comunicarlos al espectador. Piezas que en secreto se reservan el éxtasis de la existencia que pueden reencarnar quizás un único recuerdo olvidad perdido en el tiempo, y revelarlo” Kira Piriz.

Más en Arte

Nothing found.



Navidad en CV Galería

Navidad en CV Galería

Malabarista, la obra de Daphne Anastassiou

 

Creemos que las experiencias estéticas cotidianas promueven la felicidad de las personas, por eso, invitamos a la artista visual Daphne Anastassiou a presentar una obra escultórica que uniera arte, diseño, botánica y tradición navideña. 

Te invitamos en esta época de celebraciones a sumergirte en un espacio atmosférico de armonía, luz y esencia divina, con la obra Malabarista

Conversamos con la artista para conocer su inspiración y el significado de Malabarista en CV Galería. Te invitamos a sumergirte en su mundo. 

¿Qué buscas transmitir al espectador con esta obra? 

A través de esta obra busco que el espectador pueda tener una experiencia lúdica al observar y recorrer la escultura, también que pueda conectar con los conceptos asociados a la idea de malabarista, nombre que tiene la pieza escultórica.

Malabarista nos invita a pensar en las acciones que debemos realizar para permanecer en equilibrio.

¿ Qué quieres que se perciba con  la escultura para los que visitan CV Galería? 

Me gustaría que la escultura se perciba de una manera cercana, que predomine la idea de juego en la percepción de la obra. 

Algo simple, lúdico y a la vez, profundo. ¿Qué hago yo para encontrar equilibrio y centro? ¿Con qué hago malabares? Que me ha tocado desarrollar para poder hacer malabares y estar en equilibrio. 

Los malabares exigen la cooperación de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Requiere de mucha flexibilidad, coordinación, astucia, concentración y sabiduría. Gran armonía de movimiento. 

Malabarista es una escultura que tiene mucha vida y mensajes. ¡Lo importante es que la gocen! A cada uno le llegará de manera diferente y eso es increíble. Me gusta la idea de la magia, juego… despertar la reflexión y entusiasmo. 

¿Cómo la relacionas con esta época de fiestas y celebraciones? 

Es una escultura que me inspira celebración, delicadeza, fuerza sutil, armonía, amor, alegría, paz y unidad. La estrella puede significar también nuestros sueños. 

En esta época de Navidad, es esencial sentir esa estrella que yace en nuestro interior, saber que todos somos parte de la luz divina. La Navidad es un espacio de reencuentro con todo ese infinito potencial de amor y luz que somos. Un bello momento para contactarnos con esa esencia creativa y comprometernos a desarrollarla e irradiar ese infinito potencial de luz y amor. 

Momentos para compartir en amor y honrar la luz que habita en otros. 

¿Qué te pareció hacer el proyecto en CV Galería? ¿Cómo definirías el lugar? 

Me encantó cuando me invitaron, ¡solo gratitud! Un privilegio y una gran oportunidad, CV Galería es muy acogedor y cautivador. 

Me encanta la ubicación física donde va la escultura, se luce y se hace una con el lugar. CV Galería es único, especial, mágico, de encuentro y celebración, de artes visuales. Un espacio donde existen diversos mundos, oportunidades en sabores y ambientes, donde además la naturaleza es parte importante del lugar y está en varios espacios a la vez. 

Más en Arte

Nothing found.



Mirómetro - Óscar Gacitúa en Aninat Galería

"Mirómetro" | Óscar Gacitúa

 

Por Aninat Galería

Te invitamos a la exposición “Mirómetro de Óscar Gacitúa en Aninat Galería, con entrada gratuita hasta el 8 de diciembre. 

El proyecto “Mirómetro” está relacionado con mis inicios como pintor y específicamente con mi primera exposición realizada en julio de 1980 en la Galería Época. Con motivo de ella, Ana María Foxley realizó un importante reportaje/entrevista que apareció publicado en la revista “Hoy” de entonces, en la que manifesté que uno de los artistas chilenos que más me interesaba era el poeta Enrique Lihn.

Tiempo después me enteré que Enrique Lihn leyó esa entrevista y se sintió casi obligado a ver mi exposición y luego escribió una serie de textos (poemas, ensayos, cuentos) que reunió bajo el título de “Mirómetro” y los envió en una carpeta a mi casa.

“Las rodillas de un voyeur” 2020

A mi vez, impresionado por este gesto, me vi compelido a responderlo y comencé a dibujar, ilustrar y diseñar un conjunto de obras hasta darle forma a un libro que daba cuenta de la serie de particularidades que proponían los textos, algunos de ellos entrecruzados con transparencias, otros escritos al revés y solo legibles con un espejo, todos haciéndose cargo del voyeurismo como forma contemporánea de mirar, y producto de ello realicé una maquette que reunió esos textos y mi trabajo gráfico en torno a ellos.

De modo que este proyecto inicia también una amistad que cultivamos con Enrique Lihn y que se concretó a través de diversos proyectos editoriales, políticos y culturales que involucraron a mucha gente, materializados en las Ediciones del Camaleón, en varios proyectos fílmicos, en exposiciones como “Artes e industrias de la supervivencia” que incorporaron a muchos artistas y que dan cuenta de la obra de Enrique Lihn hasta su muerte en 1989.

Desde entonces intentamos realizar este proyecto tal cual lo diseñamos, con todas sus complejidades y no lo logramos, principalmente por las dificultades técnicas que encarecían su impresión, y a pesar de todo el interés que ha seguido creciendo en torno a la obra de Lihn -reediciones, antologías, traducciones, ensayos, tesis académicas- y que sin embargo mantuvieron este libro inédito.

“Yo cacho” 2021 

Esta exposición reúne el trabajo de todos estos años que culminan en el libro “Mirómetro”. En el espacio Gabinete de Galería Aninat se expondrán estos originales del libro inédito de Enrique Lihn, libro que invita a una reflexión alrededor de esta mirada urbana que en muchos sentidos nos sitúa y nos retrata.

Óscar Gacitúa estudió en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile (1970/1971), en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso (1972/1975), y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-bío (1976/1977).

Desde 1980 se dedica profesionalmente a la pintura, a la vez que ejerce como luthier en pianos.

Entre 1990/94 ejerce como Director de Arte de la Casa del Arte Diego Rivera, Puerto Montt. Entre 1995/96 está a cargo de Extensión en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos.

Más en Arte

Nothing found.



Mirar - Francisco Bustamante

Exposición "Mirar" | Francisco Bustamante

CV Galería a través de su espacio expositivo Lab Cultural CV, invita a recorrer la exposición “Mirar” del destacado artista Francisco Bustamante. Transitando entre la pintura y los objetos cerámicos, la muestra explora con agudeza y profundidad un imaginario erótico.

El trabajo reciente de Francisco se trata de un universo expandido, que atraviesa épocas y culturas y que ofrece una expresión carnavalesca, en su deseo de romper las jerarquías establecidas proponiendo un juego festivo, donde la belleza y lo ominoso se abrazan naturalmente.

La imagen del falo, que aquí se descubre bajo distintas formas y escenas, viene a incomodar los prejuicios instalados y a detonar nuevas lecturas. Lejos de un afán provocativo -aunque en la práctica un observador pudiera sentirse perturbado-, el artista monta esta imagen de la sexualidad masculina para abrir la percepción a un mundo complejo y contradictorio, donde lo personal y lo colectivo, el presente y el pasado se traman. De hecho, los referentes de estas obras provienen de relatos ya consagrados por la historia del arte.

El creador Francisco Bustamante, licenciado en Arte, mención Pintura en la Universidad Finis Terrae y Master en Fine Arts en la Central St. Martins College of Art and Design en Londres, irrumpe con una selección de cuadros y piezas de cerámica con las que busca producir un ambiente misterioso y sensual a la vez, donde las imágenes sean disparadores de preguntas y sensaciones.

Los objetos cerámicos están inspirados en los huacos sexuales que produjeron muchas culturas precolombinas del Perú, principalmente la Moche. Esa sociedad rendía un intenso culto al falo, que se representaba con dimensiones exageradas, para simbolizar la virilidad como potencia creativa. Estas figuras no solo hablaban de relaciones sexuales, sino que también celebraban la fertilidad y la abundancia en la naturaleza.

Por otra parte, las pinturas de gran formato tienen como referente al pintor flamenco holandés Pieter Brueghel, especialmente su cuadro “La caída de los ángeles rebeldes”. Francisco extrae del referente el efecto de caos que invade toda la superficie pictórica. No hay un objeto central jerarquizado, sino que todos los elementos cohabitan en un espacio dislocado, generando múltiples relaciones entre sí.

“Más allá de mi orientación sexual, mi trabajo está atravesado por una biografía particular. Nací en Lima y soy de familia peruana, pero crecí en Chile. Mi abuelo, José Luis Bustamante y Rivero fue Presidente del Perú y derrocado por una dictadura militar a fines de los 40’s, por lo que tuvo que exiliarse. Muchos años más tarde, en los 80’s, su casa en Lima fue ametrallada por comandos de Sendero Luminoso y miembros de mi familia fueron secuestrados. Mi padre, que ejercía la carrera diplomática, fue amenazado de muerte, lo que nos obligó a abandonar definitivamente Perú y trasladarnos a Chile, cuando yo aún no entraba en la adolescencia. A los 28 años fui a hacer mi magister en Londres, y desde entonces, no he parado de viajar y producir obra en distintos contextos. La diversidad de culturas y lenguajes es un motor que energiza mi trabajo. La riqueza visual del sincretismo latinoamericano, sumada a la violencia política y social que marcan el contexto de mi biografía, nutren mi imaginario”.

¿Por qué las imágenes que elabora Francisco Bustamante podrían resultar perturbadoras? ¿Acaso las imágenes, en sí mismas, portan una carga de provocación? ¿O será más bien que esa carga viene de la mirada del observador? Solo vemos lo que podemos ver, lo que está dentro de los códigos en que ha sido educada nuestra mirada.

En la muestra, el artista nos desafía a mirar de nuevo, “mirar con ojos despejados, aguzar los sentidos, complacerse en el puro acto de observar, suspender el juicio, habitar festivamente la incertidumbre, aceptar la diversidad y las contradicciones que nos constituyen como seres en permanente tensión”.

La muestra estará abierta al público en forma gratuita hasta el 14 de diciembre de 2021. De lunes a sábado de 10:30 a 23:30 horas y domingo de 12:00 a 17:00 horas, en Lab Cultural CV.

Más en Arte

Nothing found.



Cuerpos - Mariana Neuweiler

"Cuerpos" | Mariana Neuweiler

 

La escultura es una disciplina de las bellas artes que crea a través de la acción de esculpir sobre diferentes materiales una forma tridimensional. A través de esta acción, el artista consigue expresar sus ideas, figurativas o abstractas, logrando reflejar lo que alberga su pensamiento, sus emociones y su habilidad técnica. La escultura abstracta modela las formas, apoyada en los recursos tradicionales de ésta, como son la textura y las configuraciones geométricas, marcadas o matizadas.

Los griegos se destacaron en el arte del tallado del cuerpo humano y las tramas, sirviendo de inspiración a los futuros artistas. En el caso de Mariana, donde su temática gira en torno a la expresión de la figura humana, en especial la femenina, dando vida a través de la generosidad del gres, a pequeños y grandes volúmenes, sinuosos, lúdicos y espontáneos.

Con gran minuciosidad, va desafiando la gravedad por medio de cuidadas líneas de expresión en cada una de sus piezas, generando formas que a veces parecen imposibles de lograr. Esta artista y pedagoga en arte, logra con gran fluidez transmitir lo que le es propio, una gran paz interior, sin desconocer la fuerza interpretativa que cada imagen nos regala, invitándonos a identificar lo que su mirada intenta revelar: a la mujer, la madre, la amiga, la trabajadora, la amante o la esposa.

Lo femenino ha sido parte recurrente en su materia: “Me gusta trabajar con las curvas del cuerpo femenino, con su sensualidad y plasticidad. Soy una admiradora de la delicadeza que encierra la mujer. Nuestro cuerpo es el reflejo de nuestro interior, de nuestra alma, el que a través de nuestros movimientos comunica diversos estados de ánimo. Como artista me apropio de los materiales de la tierra, los transformo, vertiendo parte de mi en ellos, entregándolos nuevamente a la naturaleza, como una ofrenda a nuestra existencia”.

Coordenadas
Cuándo:
17 de noviembre a 17 de diciembre
Dónde: Secret Gallery, CV Galería
Horarios: lunes a sábado de 10:30 a 23:30 horas y domingo de 12:00 a 17:00 horas.

Más en Arte

Nothing found.